sábado, 31 de julio de 2021

Roger Hodgson-Open The Door (2000)

Después del álbum “Hai Hai” de 1987, Roger Hodgson se retiro durante muchos años alejado de la música, por un lado debido a un desafortunado accidente en el cual se fracturo ambas ambas muñecas y por otro, para reconsiderar su rumbo musical a seguir después de ese álbum. Ya casi a finales de los 90 ofrecería una serie de conciertos que se verían reflejados en su disco en directo “Rites of Passage” publicado en 1997, en donde combinaba temas de su carrera en solitario con otros grandes éxitos de su ex banda Supertramp. Este larguísimo descanso se vería interrumpido en el año 2000 con el lanzamiento de su tercer trabajo y a la postre el ultimo hasta la fecha, “Open The Door” en donde Hodgson vuelve a invocar la herencia de Supertramp, con unos grandes y bellos arreglos y precisas melodías, con acercamientos a la música celta y algunas inquietudes mas experimentales. Para este álbum Hodgson contaría con una legión de colaboradores entre los que estaban Alan Simón, Gerry Conway o Trevor Rabin, y fue producido por el propio Hodgson junto al mencionado Simón. Las influencias de su ex banda son tan elocuentes que durante gran parte del álbum el músico recurre a los sonidos inconfundibles de Supertramp como ocurre en la inicial “Along Came Mary” con esos adornos maravillosos que aducen al monumental “Fool´s Overture”, aquí Roger muestra su máxima expresión melódica, mientras los ecos a “School” están en la adictiva “Showdown”, por otro lado, piezas como “Hungry” es uno de los temas mas accesibles y comerciales conduciéndonos a los sonidos irresistibles de “It´s Rainning Again”, todo ello sin olvidarse de su faceta mas épica y progresiva, la cual se manifiesta con la mas compleja y fascinante “Death And A Zoo” o con la dramática y hipnótica “Say Goodbye”. “Open The Door” significo el regreso del Hodgson mas melancólico y genuino, volviendo a crear un álbum que resuena a Supertramp por los cuatro costados y que despejaría las dudas que había dejado después de su traspié con “Hai Hai”.

viernes, 30 de julio de 2021

Ozric Tentacles-Jurassic Shift (1993)

Ozric Tentacles tienen tras de si una extensa discografía repleta de obras monumentales y brillantes, en todas ellas hay soberbias demostraciones de rock progresivo, jazz fusión, hard y heavy rock, pinceladas de la música electrónica e incluso sonidos cercanos a la new age. “Jurassic Shift” publicado en 1993 fue el cuarto trabajo de estudio de esta banda británica, el cual esta impregnado de teclados atmosféricos, guitarras punzantes y pasajes instrumentales dinámicos, una sección rítmica contundente y precisa y unos asombrosos desarrollos espaciales y complejos. Sin embargo aquí también hay cabida para los sonidos orientales y exóticos, lo que contribuye a realzar el ya de por si estilo inconfundible de Ozric Tentacles. Un álbum en el que no un hay un solo momento de fisura, todo encaja a la perfección, lo que lleva al oyente a uno de los viajes musicales mas alucinantes y emocionantes que existen. Y si bien es cierto que podemos encontrar otras muchas bandas que son quizás mas creativas e influyentes que ellos, ninguna ofrece esta elaboradísima mezcla de sonidos y inspiración como queda demostrado en la electrónica ambiental progresiva “Sunhair, el space rock “Stretchy”, la esotérica “Feng Shui”, la oriental “Half Light In Thillai” o la atmosférica “Jurassic Shift”. Ozric Tentacles son muy a menudo criticados por los mas puristas al progresivo por hacer y sonar siempre muy parecidos, y si bien es cierto que de alguna manera no les falta razón, también lo es el que ellos nunca repiten las mismas estructuras musicales en cada tema de cada uno de sus álbumes, combinando una gran cantidad de estilos y una perfecta ejecución instrumental que los convierte en únicos.

jueves, 29 de julio de 2021

ZZ Top-Eliminator (1983)

Hasta principios de la década de los ochenta, el trío tejano de rock sureño ZZ Top, ya habían publicado una enorme serie de discos exitosos, aún así la banda compuesta por Billy Gibbons (guitarra y voz), Dusty Hill (bajo y voz) y Frank Beard (batería), quisieron un mayor protagonismo y este hecho les llevarían a realizar uno de los cambios mas significativos musicalmente que se recuerdan en la historia de la música rock. Hasta la publicación de su álbum “El Loco” de 1981, ZZTop habían lanzado seis discos de hard rock blues sureño, casi todos ellos clásicos del genero como “First Album”, (1971) “Tres Hombres” (1973) “Fandango” (1975) o “Deguello” (1979). Pero seria justo después del mencionado “El Loco”, cuando la banda quiso experimentar con los sonidos electrónicos y los sintetizadores tan de moda en la década de los ochenta. Así en 1983, aparecería su siguiente trabajo “Eliminator”, en el cual su rock polvoriento impregnado de blues y boogie rock se combinaba con sonidos mas electrónicos y bailables. Este álbum contenía exquisitos ejemplos de su hard rock-dance con composiciones tan atractivas e irresistibles como “Gimme All Your Lovin´”, “Legs”, “Sharp Dressed Man”, las contundentes “Got Me Under Pressure” y “Dirty Dog” o las mas melódicas y reposadas “Tv Dinners” y “I Need You Tonight” y como era habitual en sus obras anteriores, con gran hincapié en sus letras enfocadas a los coches clásicos y las modelos despampanantes. Todo ello se vería refrendado con soberbias ventas alrededor del mundo, con mas de 15 millones de copias, en parte también debido a la cadena MTV y la soberbia producción de Bill Ham.


miércoles, 28 de julio de 2021

Wishbone Ash-New England (1976)

En muchas ocasiones la saturación de bandas, albumes, estilos, sonidos... etc, han sido la causa por la cual muchos grandes discos hayan pasado desapercibidos y así seguramente ocurriría con “New England”, la séptima obra de Wishbone Ash. Consolidados con una formación estable desde 1974, cuando lanzaron su quinto álbum “There´s The Rub”, Wishbone Ash había experimentado ciertos cambios musicales, dejando atrás los experimentos progresivos y las influencias folk por sonidos mas contundentes y vigorosos, con dosis mas comerciales y canciones pegadizas, que sin embargo no les dieron el fruto deseado, en parte lastrados por el enorme álbum “Argus”, su trabajo mas progresivo y su mayor hito comercial. Intentando volver a esos sonidos, “New England” es un híbrido entre esos dos estilos, por un lado mantienen las dulces armonías pegadizas y los fusionan con el estilo mas clásico de Wishbone Ash. Potentes piezas como “Runaway”, preciosas melodías como “( In All Of My Dreams) You Rescue Me” o “Lonely Island”, contundentes temas que se acercan al hard rock como “Mother Of Pearl” o “Runaway” o la sobresaliente “Outward Bound”, son el resultado final de un excelente álbum, mostrando en todas ellas el estilo inconfundible de la banda con las soberbias interpretaciones a doble guitarra a cargo de la dupla formada por Andy Powell y Laurie Wisefield.

martes, 27 de julio de 2021

Free-Fire And Water (1970)

Free fueron una de las mas grandes bandas del blues rock británico de todos los tiempos, compuesta por cuatro leyendas, empezando por uno de los grandes vocalistas de la historia como es Paul Rodgers, siguiendo por el genial guitarrista Paul Kossoff, el bajista Andy Fraser y el batería Simón Kirke. Esta formidable formación grabaría cinco fantásticos álbumes en estudio y un directo en cinco años, antes de que la formación se disolviera y diera origen a otra mítica banda como fueron Bad Company. “Fire And Water” fue el tercer álbum, lanzado en 1970, en donde culminan las experiencias mostradas en sus dos primeras obras, con un disco espectacular y sobrio de hard blues rock. En "Fire And Water", Free muestran un estilo mas consistente y nítido, olvidando las experimentaciones pasadas, logrando con ello su mayor creatividad con una serie de temas antológicos. Aquí también aparece su tema mas famoso, el que ha pasado a la historia como uno de los himnos de la música rock “All Right Now”, además de las blues rock “Fire And Water”, “Mr Big”, “Heavy Load” o “Remember”, todas ellas repletas de feeling, contundencia y sobriedad, las cuales convirtieron a este disco en uno de los esenciales de la década de los setenta y uno de los mas emblemáticos del blues rock.

lunes, 26 de julio de 2021

Genesis-...And Then There Were Three... (1978)

"...And Then There Were Three ...", es el álbum de Genesis que se encuentra en lo que podríamos llamar tierra de nadie y es que para los seguidores más puristas del grupo es despreciable por alejarse del sinfonismo de las obras anteriores, y al mismo tiempo es también menospreciado por los fans de la banda post Gabriel y mas comercial por considerarlo demasiado complejo y sofisticado.
Pero sin embargo y pese a todo ello, es uno de los álbumes mas completos del grupo ingles. Si ya con las salidas de Peter Gabriel primero y Steve Hackett mas tarde, casi todos vaticinaban el final de la banda, lo cierto es que con este nuevo disco los tres miembros restantes demostraron tener la suficiente capacidad, talento y autosuficiencia para seguir adelante con un proyecto el cual a partir de aquí tendría sus años de mayor éxito comercial. El resultado fue un álbum de gran atractivo, debido a la enorme capacidad virtuosa del resto de la banda. Ya desde el irónico y punzante titulo “Y luego solo quedaron tres” mostraban las intenciones de Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford de proseguir con el grupo a pesar de la pérdida los mencionados Gabriel y Hackett. "And Then There Were Three", esta combinado con momentos asemejados a la época anterior, con más importancia del factor instrumental y una estructura más compleja, junto con temas de estructuras más sencillas como "Many too Many" o “Follow You, Follow Me", uno de sus grandes éxitos y primer vestigio de la comercialidad posterior. Temas como el dinámico y complejo "Down and Out", el profundamente melancólico "Undertown", el progresivo "Burning Rope", el rítmico y atmosférico "Deep in the Motherlode", el hermoso y melancólico "Many too Many", o el ambicioso "The Lady Lies", nos dejan un disco realmente excelente pese a que las críticas de los viejos y nuevos fans tuvieron en su contra, aunque con el tiempo esta joya infravalorada ha sido reconocida como se merece.

domingo, 25 de julio de 2021

Metallica-Metallica (1991)

Para muchos de los fans mas ortodoxos de Metallica, su álbum “Metallica” o también denominado “Black Album”, es su trabajo mas polémico y controvertido, pero al mismo tiempo es su obra cumbre. Pero para entender un poco esta controversia, habría que retroceder unos años, y es que después de la muerte de Cliff Burton la banda fichaba a un nuevo bajista, Jason Newsted y con el grabarían el barroco y espeso, a la vez que mas complejo, “...And Justice For All” , en donde ya se intuían cambios significativos con respecto a los álbumes anteriores, repletos de enérgicos de sonidos de thrash metal visceral y aplastante. En ese nuevo álbum la banda mostraba una cara mas sobria y oscura, al mismo tiempo que incluso su imagen mostraba una mayor madurez, olvidando el aire juvenil que hasta esos momentos imperaba en el grupo. Pero si el estilo del grupo había variado desde “Master of Puppets” (1986) hasta el mencionado “...And Justice For All” (1988), con el siguiente trabajo publicado en 1991, hubo un cambio totalmente radical, hasta el punto de que como comentábamos al principio, fue el motivo del rechazo por parte de sus fans mas puristas. Para esta grabación la banda contrataría al productor especialista en sonidos mas ampulosos y comerciales Bob Rock (algo que ya de por si en aquella época no gusto para nada a sus fans), grabado en los estudios californianos de One On One Recording, el proceso de grabación duraría nada mas y nada menos que nueve meses, y es que la minuciosidad de Bob Rock era casi maniática. Finalmente fue publicado a mediados de agosto del mismo año y a la semana de su lanzamiento ya se habían vendido la friolera de 500 mil copias solo en los Estados Unidos (a mediados del 2018 se habían contabilizado mas de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial), además obtuvo numerosos números unos alrededor del mundo, con 70 discos de platino. Todas estas abrumadoras cifras son producto de un álbum tan sensacional como tremendamente irrebatible, en donde la cumbre creativa de la banda alcanzo su cenit absoluto. Un set list descomunal que comenzaba con uno de los riffs mas famosos de la historia del heavy metal como es el de los acordes iniciales de “Enter Sandman”, un poderoso tema de heavy rock comercial y adictivo. La pesada “Sad Bad True”, y la agresiva “Holier Than Thou” dan paso a la primera balada de la banda en toda su historia “The Unforgiven”, un espectacular y mágico tema, mientras en la dramática y exótica “Wherever I May Roam” vuelven a poner la directa con un tema arrollador. Por otro lado “Don´t Tread On Me” y “Through The Never” muestran su nueva faceta con un heavy metal agresivo y gancho comercial. Después del segundo momento de relajamiento a cargo de la extraordinaria balada “Nothing Else Matters”, la banda vuelve a poner la marcha rápida con la venenosa “Of Wolf And Man”, las espesas y arrolladoras “The God That Failed” y “My Friend Of Misery” o la acelerada y demoledora “The Struggle Within”. Con este álbum la banda entraría en el Olimpo del rock por la puerta grande y aún hoy en día esta magna obra sigue siendo una pieza fundamental del metal y del rock en general.  

sábado, 24 de julio de 2021

The Doobie Brothers-Minute By Minute (1978)

Durante sus primeros años de carrera, The Doobie Brothers se movieron por diferentes estilos e influencias como el rock, el R&B, el rock sureño, el country y el folk, pero sobre todo con un sonido basado en las poderosas guitarras, las cuales eran el denominador común de su inconfundible estilo, con la dupla Tom Johnston y Patrick Simmons, dos formidables guitarristas que se diferenciaban por su impetuoso estilo, acompañados por una efectiva base rítmica. Durante este primer periodo facturan álbumes exitosos de tremendo rock como "The Captain and Me" (1973) o “Stampede” (1975). después de este ultimo uno de sus máximos baluartes como era Johnson, empieza a perder protagonismo en favor del nuevo cantante Michael McDonald, quien se convierte en parte fundamental del cambio estilístico de la banda hacia derroteros mas comerciales. Ya desde el primer álbum con el nuevo cantante, supone el acercamiento a sonidos mas sofisticados, muy cercanos al jazz y al soul con pinceladas funkys. Por entonces la formación de la banda distaba mucho de la original de sus primeros años, además de McDonald también había entrado el guitarrista Jeff "Skink" Baxter, acompañando a Simmons y Johnston y al igual que el cantante, ambos procedían de los Steely Dan, igualmente la nueva sección rítmica estaba compuesta por el batería John Hartman y el bajista Keith Knudsen. Esta nueva formación publicaría el brillante "Takin´ It To The Streets" (1976), en el cual ya se encuentran los alicientes que mas tarde los harían incluso mas exitosos, y que tendrían continuación en el aún mas jazzistico "Livin´On The Fault Line" de un año después. Pero no seria hasta 1978 con el monumental "Minute By Minute", en el cual ya no interviene Tom Johnston, cuando The Doobie Brothers cambian radicalmente de estilo, con un sonido impregnado completamente de soul, funk y Rhythm and Blues, y en donde los teclados cobran mucho mayor protagonismo en detrimento de las guitarras con un resultado apoteósico. Las ricas armonías vocales, las letras ingeniosas y punzantes y las melodías pegadizas, se apoderan de la mayoría de temas aquí exhibidos, como queda demostrado en la melódica e irresistible "What A Fool Believes", todo un hit numero uno en las listas de éxitos, la jazzistica "Minute By Minute", o las pegadizas "Open Your Eyes" y "How Do The Fools Survive". Sin embargo no abandonan su lado mas rock con la gloriosa "Don´t Stop To Watch The Wheels", mientras las restantes mantienen el nivel bastante alto como la country instrumental "Streamer Lane Breakdown" o la festiva "Dependin´On You".
El cambio tan radical de estilo le valió a The Doobie Brothers su primer numero uno en álbumes, con un triple disco de platino por sus enormes ventas y tres premios Grammy.

viernes, 23 de julio de 2021

Van Halen-1984 (1984)

“1984” supuso el mayor éxito comercial de Van Halen y al mismo tiempo su canto del cisne, sin embargo, también seria el álbum que mas dificultades de elaboración tuvo y el que dividiría el pensamiento musical de varios de sus integrantes.
Después de cinco discos de hard rock trepidante y enérgico, Eddie Van Halen quiso ampliar los horizontes musicales, dotando al estilo de Van Halen de los exuberantes tonos de los teclados y sintetizadores, algo que por otro lado no era del agrado del cantante David Lee Roth. Esta discrepancia de criterios desembocaría que el cantante decidiría abandonar la banda para seguir su carrera en solitario después de la gira posterior a este disco.
Grabado durante gran parte del año 1983 en California, en este nuevo álbum Eddie Van Halen consigue su obra cenit y el total liderazgo, además de participar en todas las composiciones, prácticamente hace de todo, para empezar su guitarra sigue siendo sobresaliente con esos riffs y solos portentosos, prueba y explora los sonidos de los sintetizadores encajándolos soberbiamente en el poderoso hard rock adictivo de la banda, por su parte la base rítmica compuesta por el batería Alex Van Halen y el bajista Michael Anthony sigue siendo contundente, integrándose de manera inteligente en la parte esencial del sonido final.
Todo ello esta enmarcado en “Jump”, un hard rock tremendamente comercial e irresistible, o las hard rock mas puras pero igualmente comerciales “Panama”, “Top Jimmy” y “Drop Dead Legs”, en cambio en “Hot For Teacher” la banda muestra su vertiente mas heavy metal con un tema portentoso, finalizando con las potentes y mas accesibles “I´ll Wait” o “House Of Pain”. La posterior recepción del álbum superaría al exitoso debut de la banda, superando con creces los quince millones de copias vendidas a nivel mundial.

jueves, 22 de julio de 2021

Paul McCartney & Wings-Band On The Run (1973)

Paul McCartney es sin duda el mas exitoso de los cuatro ex componentes de The Beatles, uno de los grandes talentos y pieza fundamental de la música del siglo 20. Su carrera en solitario ha abarcado casi todos los géneros musicales y en todos ellos siempre ha triunfado con sus grandes composiciones y su estilo inconfundible de pop y rock comercial e irresistible, publicando casi la treintena de álbumes, muchos de ellos considerados obras maestras de la música rock. Sin embargo ninguno de ellos ha podido supera su quinto álbum “Band On The Run”, publicado en 1973 y que firmaría junto a su banda Wings, la cual estaba formada por Linda McCartney (teclados y voz) y Denny Laine (guitarra y voz), y varios músicos de apoyo que colaborarían en la grabación de este álbum, Ginger Baker (batería y percusión), Howie Casey (saxofón), y Tony Visconti (arreglos), además del propio Paul que se encargaría de las guitarras, batería, teclados, bajo y voz.
En este quinto disco, Paul McCartney imprime a la música una armonía impecable entre las melodías y la imaginación, que junto a una exquisita producción lo convierten en su obra cumbre definitiva.
Desde la clásica que da titulo al álbum, un himno generacional de la música pop rock, hasta la acústica “Bluebird”, se van sucediendo una serie de canciones inmortales como la surrealista “Jet”, la contundente “Helen Wheels”, la rock “Let Me Roll It”, la dinámica “Nineteen Hundred And Eight Five” o la extraordinaria “Picasso´s Last Words (Drink To Me)".

miércoles, 21 de julio de 2021

Mike Oldfield-Exposed (1979)

“Exposed” fue el único álbum en vivo de Mike Oldfield hasta finales de la década de los noventa, momento en el cual fue publicado “The Art In Heaven Concert”. Grabado durante la gira posterior al álbum “Incantations”, el set list de “Exposed” fue extraído de diferentes conciertos por varias ciudades europeas durante los meses de marzo y abril de 1979. Para dicha gira Mike Oldfield recurriría a un nutrido grupo de músicos de apoyo, con el que quiso plasmar un sonido lo mas fielmente posible a la música original, todo ello con el fin de no requerir de partes pregrabadas en el estudio de grabación. Entre otros, en dicha banda se encontraban el bajista Pekka Pohjola, los guitarristas Nico Ramsden y Phil Beer, el batería Pierre Moerlen, los percusionistas Mike Frye y Benoit Moerlen, los teclistas Pete Lemer y Tim Cross o la cantante Maddy Prior. Además a todos ellos habría que sumarle una sección de cuerda compuesta por una veintena de músicos, un amplísimo coro con una docena de cantantes y media docena de flautistas y trompetistas, la gran mayoría de ellos, integrantes de la orquesta de David Bedford, quien además de dirigirla, también se encargaba de las percusiones.
Para estos conciertos, Oldfield modificaba sutilmente los temas originales, otorgándoles un sonido mas vigoroso y jovial, como ocurre con la fantástica suite “Incantations” y sus cuatro partes diferenciadas. Asimismo la versión de “Tubular Bells” sufre diferentes arreglos, con un sonido mas cercano al rock con respecto a la versión mas minimalista del álbum original, con un resultado cuanto menos sorprendente, mientras para el final se reservan el tema “Guilty”, una soberbia pieza ajena a las dos obras mencionadas y que fue lanzada como single poco antes de comenzar la gira, en donde la banda al completo alcanza el apogeo instrumental de manera sublime.

martes, 20 de julio de 2021

Uriah Heep-Look At Yourself (1971)

Antes de publicar su tercera obra, Uriah Heep ya habían manufacturado dos excelentes álbumes, el germinal y en cierta medida hard rock experimental “...Very´Eavy...Very´Umble...” y el mas complejo y progresivo “Salisbury”, por lo que su nuevo álbum fue el resultado del equilibrio de ambas publicaciones. En “Look at Yourself” la banda compuesta por los geniales Ken Hensley (teclados), Mick Box (guitarra) y David Byron (voz), secundados por el bajista Paul Newton y el batería Iain Clark dejaban claro su propuesta musical con un trabajo repleto de temas intensos de hard rock y rock progresivo. El set list de este álbum se inicia con la trepidante y progresiva “Look at Yourself”, mientras “I Wanna Be Free” es un poderoso hard rock con predominio de dobles guitarras, la fascinante y épica “July Morning” es el momento cumbre del álbum, una composición excitante y mágica. El resto la componen la hard rock “Tears In My Eyes”, la operística “Shadows Of Griel”, la balada con aires soul “What Should Be Done” y la rock´n´roll “Love Machine”. Con este disco Uriah Heep continuaba su época de mayor creatividad y esplendor que tendría continuación con los antológicos “Demons and Wizards” y “The Magician´s Birthday”.

lunes, 19 de julio de 2021

Saga-Saga (1978)

Formados en 1977, Saga es una de las bandas de rock mas importantes que han surgido en Canadá, que con un estilo de gran predominio de teclados, unas contundentes guitarras rock y grandes armonías vocales, tuvieron durante gran parte de la década de los ochenta, un gran predominio dentro del panorama del AOR con influencias progresivas.
Formados alrededor del núcleo comprendido por Jim Crichton (bajo, teclados y guitarras) y Michael Sadler (vocalista, guitarra, bajo, teclados y batería), se unieron al guitarrista Ian Crichton, al batería Steve Negus y al teclista Peter Rochon, y lograrían un sorprendente éxito gracias a su primer álbum homónimo, “Saga” en 1978, publicado por el sello Polydor.
Este primer álbum contenía todos los alicientes antes mencionados y seria la antesala del estilo que algunos años después bandas como Asia llevarían a la cúspide de manera brillante y exitosa. Ya en este debut aparecen algunos de sus temas clásicos como “Humble Stance”, “Ice Nice”, “Will It Be You”, “How Long” o “Perfectionist”, todas ellas parte esencial de sus conciertos en los años posteriores. En lo sucesivo aparecerían sus obras mas exitosas como “Silent Knight” (1980), “Worlds Apàrt” (1981) o "Heads of Tales” (1983).

domingo, 18 de julio de 2021

The Groundhogs-Split (1971)

Con el paso de los años la figura del guitarrista Tony McPhee y sus Groundhogs ha sido olvidado por el publico mayoritario, solo valorado y reconocido por un "reducido" grupo de publico especializado en la música rock. Sin embargo tanto el genial guitarrista como su banda tienen un lugar privilegiado dentro de la historia, con algunas obras que están escritas con letras de oro. En 1971 fue publicado su cuarto álbum “Split”, aclamado tanto por la critica como por el publico y al mismo tiempo su obra cumbre.
Producido por el afamado Martin Birch, fue publicado bajo el sello Liberty y grabado en los estudios londinenses De Lane Lea a finales de 1970.
La primera parte de este álbum esta dividida en cuatro partes dentro de un mismo y extenso tema, “Slipt” en donde McPhee da una soberbia lección de sus dotes como guitarrista, repleto de efectos y incendiarios solos interminables, con mucho dinamismo que desembocan en un jam blues psicodélico y lisérgico, todo ello acompañado por la contundente y poderosa sección rítmica formada por el bajista Peter Cruikshank y el batería Ken Pustelnik. Para la segunda cara la banda se reservan su mejor tema o por lo menos el mas famoso de su carrera, la genial y rítmica “Cherry Red”, a la que le sigue la instrumental “Junkman” o la proto blues “Groundhog”. Gracias al gran éxito que tuvieron con este álbum, fueron los elegidos para telonear a The Rolling Stones en su gira del “Sticky Fingers”, para un año después publicar el ultimo gran álbum “Who Will Save The World”, y a partir de aquí su fama iría decreciendo paulatinamente, a pesar que estuvieron activos hasta casi el final de la década de los noventa publicando regularmente trabajos de escaso impacto mediático, aunque de gran nivel instrumental, pero alejados de sus primeras y fundamentales obras de finales de los sesenta y principios de los setenta.

sábado, 17 de julio de 2021

The Waterboys-Fisherman´s Blues (1988)

The Waterboys siempre se han caracterizado por ser una banda bastante ecléctica, ellos han navegado entre los sonidos folk, acercamientos al dramatismo de la new wave o el rock de los noventa.
Su líder Mike Scott quiso dar otra vuelta de tuerca a su estilo después del aclamado y soberbio “This Is The Sea” de 1985 y para ello se mudaría a Irlanda en donde crearía un estudio de grabación para realizar su nuevo álbum “Fisherman´s Blues”. Para esta nueva grabación, Scott se rodeo de un gran elenco de músicos irlandeses y escoceses como el trompetista Roddy Lorimer, el bajista Trevor Hutchinson, el violinista Steve Wickham, el batería Kevin Wilkinson o el acordeonista Mártin O´Connor entre otros muchos mas, creando con todos ellos un álbum que dividió a sus fans mas ortodoxos por la enorme influencia del folk irlandés y escocés que imprimió. Sin embargo “Fisherman´s Blues” reafirmaría a The Waterboys y de paso volvía a darle a la música irlandesa una gran notoriedad popularizando este genero mas allá de los sonidos celtas de la new age y el folk tradicional puro, además de obtener grandes ventas y favorables criticas. “Fisherman´s Blues” esta compuesto por sobrias composiciones de folk rock atemporal con dosis de épica y misticismo como la gloriosa “Fisherman´s Blues” un lejano guiño a Bob Dylan, la hermosa balada “Strange Boat”, la folk “And A Bang On The Ear”, la pausada folky “Has Anybody Here Seen Hank?”, la rítmica “We Will Not Be Lovers” o la contundente y poderosa “World Party”.

viernes, 16 de julio de 2021

The Alan Parsons Project-Eve (1979)

El cuarto álbum de The Alan Parsons Project continuo con la dinámica de sus anteriores y conceptuales trabajos. Esta vez el dúo Parsons-Woolfson dirigen sus ideas hacia el mundo de las mujeres y su papel relevante ante la supremacía del hombre.
Considerado como un álbum transitorio, destaca notoriamente por la participación de varias vocalistas femeninas como Lesley Duncan y Clare Torry, mientras el resto de músicos fueron prácticamente los habituales del proyecto desde sus orígenes con Andrew Powell, David Paton, Stuart Elliott, Ian Bairnson, Duncan Mackay, Chris Rainbow, Lenny Zakatek y Dave Townsend.
Sin embargo pese al carácter conceptual del álbum, musicalmente se abandonan las estructuras progresivas y sinfónicas por una línea mas convencional con sonidos mucho mas pop y previsibles, aún así el dúo lograba otro magnifico disco, que aunque sin llegar a las excelencias de sus tres anteriores obras, mantenía la credibilidad de The Alan Parsons Project intacta. Temas como el instrumental "Lucifer", uno de los mayores logros del proyecto, la irresistible balada "You Won't Be There", la espectacular "Damned If I Do", las comerciales y adictivas "Winding Me Up" y "I Rather Be A Man" o la rítmica “You Lie Down With Dogs”, completan un trabajo desde un punto de vista comercial extraordinario, superando con creces el millón de copias vendidas a nivel mundial.

jueves, 15 de julio de 2021

Iron Maiden-Seventh Son Of A Seventh Son (1988)

Este seria el séptimo álbum de Iron Maiden y el primero en ser escrito a modo conceptual, si bien es cierto que en todos sus entregas anteriores hay referencias a épicas batallas que se han sucedido durante toda la historia y relatos históricos que de alguna manera le han dado el "aura" de obras conceptuales, sin embargo nunca de manera tan cohesionada como en este álbum. Musicalmente en "Seventh Son Of A Seventh Son”, el grupo sigue la línea del anterior “Somewhere In Time”, agregando sintetizadores y desarrollos progresivos, elementos que son los idóneos para el concepto aquí tratado. Basado en las leyendas de la Europa del Este, relata canción a canción un tramo de la vida de un vidente; el séptimo hijo de un séptimo hijo, que obtendrá grandes facultades psíquicas. El álbum en si es un completo ejercicio de heavy metal progresivo y épico, en parte debido a los mencionados sintetizadores, que dotan al contundente y poderoso estilo del grupo, mucha diversidad con predominio de largos pasajes instrumentales sin dejar de lado las melodías. El álbum es un trepidante viaje antológico como la inicial y melódica “Moonchild”, la comercial “Can I Play With Madness”, la asequible “The Evil That Men Do”, la asombrosa y alucinante “Seventh Son Of A Seventh Son”, la dinámica “The Prophecy” y las soberbias “The Clairvoyant” y “Only The Good Die Young”, convirtiéndolo en uno de los favoritos de sus fans y uno de sus trabajos mas exitosos comercialmente, con varios millones de copias vendidas a nivel mundial.

miércoles, 14 de julio de 2021

Judas Priest-British Steel (1980)

En 1980 Judas Priest publicaban “British Steel” su sexto álbum, el cual venia precedido del polémico pero soberbio directo “Unleashed In The East” de un año antes. Para este nuevo álbum la banda contaría con un nuevo batería, Dave Holland, que ocuparía el puesto dejado por Les Binks, el resto estaba formado por la alineación mas exitosa y clásica de Judas Priest, Ron Halford (voz), Ian Hill (bajo) y los guitarristas K.K. Downing y Glenn Tipton. “British Steel” esta considerado por muchos, como el inicio del llamado NWOBHM, o lo que es lo mismo la New Wave Of British Heavy Metal, un termino que el periodista Geoff Barton definió para diferenciar las bandas británicas del heavy metal de finales de los setenta. Con este álbum Judas Priest conseguía definitivamente el éxito a nivel mundial, con una impresionante colección de temas trepidantes y poderosos como “Rapid Fire”, “Metal Gods” o “Steeler” los cuales estaban mas cercanos al speed metal que al heavy metal clásico, mientras las contundentes pero al mismo tiempo adictivas “Breaking The Law” o “Living After Midnight”, son el contrapunto perfecto entre el heavy rock con riffs efectivos y la comercialidad, como quedaría demostrado con sus enormes ventas a nivel mundial.

martes, 13 de julio de 2021

Rush-Hemispheres (1978)

“Hemispheres” es una de las obras maestras absolutas del rock progresivo, un álbum repleto de virtuosismo, en donde el poderosos trío compuesto por Alex Lifeson, Geddy Lee y Neil Peart se vuelven casi pretenciosos con sus impecables dotes instrumentales y la asombrosa técnica de cada uno de ellos,
que convierten el resultado final de este álbum en un ejercicio de rock progresivo abrumador y antológico. Desde la inicial y vigorosa “Cygnus X-1”, con veinte minutos de epopeya de hard progresivo, en donde la mencionada técnica instrumental de los miembros del grupo son sencillamente asombrosas, hasta la épica y fantástica instrumental “Hemispheres”, pasando por la hard rock “Circumstances” y la dinámica “The Trees”, culminando un trabajo excepcional y la enésima obra de arte del grupo canadiense.

lunes, 12 de julio de 2021

Weather Report-Black Market (1976)

En 1975 Joe Zawinul reformaría casi por completo su Weather Report, dando entrada a cinco miembros prácticamente al mismo tiempo, que unidos a los fijos Wayne Shorter, Alphonso Johnson y el propio Zawinul, conformaban una nueva alineación. Estos nuevos integrantes fueron Jaco Pastoruis (bajo), los baterías Narada Michael Walden y Chester Thompson, y los  percusionistas Alex Acuña y Don Alias. Con esta formación se grabaría el sexto álbum de Weather Report, “Black Market”, que se diferencia de los anteriores trabajos por contener una música mas asequible y abierta, distanciándose y poniendo tierra de por medio de las complejas experimentaciones de los discos anteriores. También es donde se introducen de lleno elementos étnicos con un predominio de las percusiones y sonidos exóticos. Vigorosas pero accesibles piezas como la melódica “Cannonball”, la atmosférica “Gibraltar”, las complejas “Three Clowns” y “Elegant People” o las mas aceleradas y rítmicas “Barbary Coast” y “Herandnu”, convierten a este disco en uno de los favoritos de los fans al jazz rock y junto al siguiente “Heavy Weather”, las dos grandes obras de Weather Report.

domingo, 11 de julio de 2021

Miles Davis-Bitches Brew (1970)

“Bitches Brew” fue uno de los primeros álbumes del genero del jazz rock en donde Miles Davis de manera diversificada utilizaría los instrumentos eléctricos y la configuración del ritmo y la cadencia del rock para crearlo.
Miles Davis ya había comenzado a encajar esos elementos eléctricos a su música en su álbum anterior “In A Silent Way” de un año antes, por lo que sus ansias de explorar ese terreno ya no era novedoso para este genial trompetista.
En esta ocasión Davis utilizaría una banda casi totalmente eléctrica, empezando por los pianistas Joe Zawinul, Chick Corea y Larry Young, el guitarrista John McLaughlin, los bajistas Dave Holland y Harvey Brooks, los baterías Lenny White y Jack DeJohnette o el saxofonista Wayne Shorter entre otros grandes músicos. A pesar de este descomunal ejercito de grandes talentos, “Bitches Brew” es un álbum de intrincada absorción musical, debido a su compleja estructura y la inusual sección rítmica, compuesta por varios bajistas, varios baterías y tres pianistas tocando al unísono, este hecho dificultaba la accesibilidad al oyente medio.
Sin embargo y a diferencia del mencionado y atmosférico “In A Silent Way”, aquí Miles Davis parece buscar mas la formula de la experimentación con sutiles ritmos funk y desarrollos vanguardistas. Aún así el el álbum es vibrante y piezas como “Pharoah´s Dance”, ”Sanctuary”, “Miles Runs The Voodoo Down” o “Spanish Key”, le dan mucho carácter a este trabajo tan esencial, en donde la emotiva trompeta de Miles Davis proporciona el protagonismo de manera perspicaz sin desmerecer el trabajo de los demás músicos involucrados, que muestran su enorme ingenio sin llegar al abuso individual. Sin duda toda una obra maestra del jazz y uno de los 500 mejores álbumes de la historia de la música.

sábado, 10 de julio de 2021

Robin Trower-Twice Removed From Yesterday (1973)

A principios de los 70, Robin Trower abandona Procol Harum y funda la banda Jude de escaso impacto mediático, por lo que después de disolverla decide continuar su carrera en solitario para lo cual se rodea del batería Reg Isidore y el cantante y bajista James Dewar grabando su primer e impresionante álbum “Twice Removed From Yesterday”, publicado en 1973 bajo el sello británico Chrysalis. Repleto de temas de enérgicos blues rock en donde sobresale la enorme guitarra de Trower, considerado por aquellos años el  Hendrix blanco, este álbum es una sucesión de composiciones magistrales como la rock “I Can´t Stand It” la refinada y tranquila “Daydrem”, la hipnótica y poderosa “ I Can´t Wait Much Longer”, la blues psicodélica “Hannah”, la boogie rock “Rock Me Baby” o la tierna “Ballerina”.

viernes, 9 de julio de 2021

Fleetwood Mac-Mirage (1982)

Después de dos obras maestras como fueron “Rumours” y “Tusk”, Fleetwood Mac regresaron con su siguiente álbum “Mirage” en el cual mostraban su lado mas amable, producto sin duda de las cicatrices cerradas de los tumultuosos desenlaces de las parejas Buckingham-Nicks y John y Christine McVie. También supuso en cierta medida la continuación musical del anterior “Tusk” con soberbias piezas melódicas, demostrando el impresionante talento de sus principales compositores como eran Lindsey Buckingham, Stevie Nicks y Christine McVie, como queda demostrado en las adictivas “Hold Me”, “Gypsy” y “Love In Store”. El resto igualmente esta a una gran altura con piezas del calibre “Only Over You” una hermosa balada escrita por McVie, o las brillantes “Can´t Go Back” y “Oh Diane” ambas firmadas por el guitarrista, sin dejar de mencionar la irresistible y melódica “Straight Back” de Stevie Nicks. Pese a que el álbum lograría alcanzar el numero uno en los Estados Unidos con varios discos de platino y puestos muy altos en numerosos países, ni siquiera rozaría las asombrosas cifras de los antecesores trabajos de la banda.

jueves, 8 de julio de 2021

Return To Forever-Romantic Warrior (1976)

El álbum que encumbraría definitivamente a Return to Forever seria sin duda "Romantic Warrior", el primer trabajo en donde el grupo liderado por Chick Corea acerca su estilo hacia el rock, los sonidos electrónicos y con la épica progresiva, también es donde la formación compuesta por Chick Corea, Lenny White, Stanley Clarke y Al DiMeola se convierte en la clásica y famosa de todas las que esta banda tuvo en toda su carrera.
Aquí Chick Corea dota la música con un ritmo mas acelerado con grandes interacciones de bajo y guitarra, mezclado con los interludios de piano y teclados que cobran una dimensión sinfónica en muchos momentos del álbum. Desde la homónima y épica "Romantic Warrior" hasta la grandiosa "Duel Of The Jester And The Tyrant”, la banda consigue una sensacional combinación de jazz rock con elementos funk y progresivos como ocurre en la trepidante "Medieval Overture" o la funk "Majestic Dance". "Romantic Warrior" permanece como una de las obras cumbres del jazz rock, un trabajo que junto a obras emblemáticas de Miles Davis, Weather Report o la Mashavishnu Orchestra, son parte de la historia del jazz y documentos imprescindibles de la música contemporánea.

miércoles, 7 de julio de 2021

Trapeze-Medusa (1970)

Formados en 1969, Trapeze pertenece a ese grupo de bandas que pese a la indudable calidad de sus componentes, todos ellos futuras figuras dentro del panorama del hard rock, no tuvieron la suerte necesaria, eclipsados por un nutrido grupo de bandas con las que tuvieron que competir y que si lograron una mayor gloria.
Compuesta por Glenn Hughes (bajo, piano y voz), Mel Galley (guitarra y voz) y Dave Holland (batería), en 1970 tuvieron el beneplácito de John Lodge, bajista de The Moody Blues, quien les consigue un contrato con el sub sello Threshold, creado por los propios Moody Blues para sus lanzamientos discográficos. En el mismo año de 1970 publicarían sus dos primeros álbumes, ambos bajo la producción del propio Lodge, siendo el segundo “Medusa”, su obra cumbre, con una mejor producción y un estilo mas definido que el debut. En este segundo álbum, Trapeze muestra su faceta hard rock con influencias blues y soul. Temas de potente hard rock como “Jury” o “Your Love Is Alright”, blues rock como “Black Could” o piezas con grandes influencias de soul como la homónima “Medusa” o “Your Love Is Alright”, dejaron constancia de la enorme calidad de esta banda que tuvieron un gran reconocimiento por sus explosivos directos en aquellos años. No seria hasta dos años después cuando publicaron su tercer álbum “You Are The Music...We´re Just The Band”, en donde suavizaron su sonido hacia un estilo mas melódico y comercial, pero al igual que sus dos primeras obras no obtendría la atención del publico.
Para el siguiente “Hot Wire”, publicado en 1974, ya no contarían con Glenn Hughes, quien había abandonado para ingresar en Deep Purple sustituyendo a Roger Glover. En este cuarto álbum y pese a endurecer de nuevo su estilo, siguieron pasando desapercibidos, y después de varios álbumes mas, en los que volverían a contar con Hughes, la banda se desintegraría, para poco tiempo después producirse la entrada de Holland en los Judas Priest y Galley haría lo mismo en los Whitesnake de David Coverdale.

martes, 6 de julio de 2021

Humble Pie-Perfomance Rockin´The Fillmore (1971)

“Perfomance Rockin´The Fillmore” de Humble Pie, es otro de los grandes dobles en directo de la historia, en donde la banda formada por Marriot, Frampton, Ridley y Shirley dan un antológico repaso a algunos temas legendarios del blues y del rock, con su estilo inconfundible y su fusión con el soul y elementos del hard rock
Los temas de este doble álbum fueron extraídos de los conciertos ofrecidos por esta colosal banda durante los días 28 y 29 de mayo de 1971 en el Fillmore East de New York, durante la gira promocionando el álbum “Rock On” publicado meses antes.
Sin embargo aquí solo aparece un tema perteneciente al mencionado álbum, el resto esta compuesto por versiones de clásicos del blues y del rock de los años 60.
Este ardiente álbum comienza con la poderosa “Four Day Creep”, a la que le sigue el legendario tema original de Willie Dixon “I´m Ready”, por su parte el momento mas hard rock se encuentra en el único tema original del grupo, "Stone Cold Fever". La segunda cara del primer vinilo esta totalmente compuesta por la extensa e incendiaria “I Walk On Gilded Splinters”, con cerca de 25 minutos de apoteósicos riffs y solos de guitarra. En otro memorable momento se encuentra el extenso blues pesado “Rollin´Stone”, original de Muddy Waters, mientras la ultima cara es para la soul “Hallelujah I Love Her So”, original de Ray Charles, y la visceral y explosiva “I Don´t Need No Doctor”.

lunes, 5 de julio de 2021

Jefferson Starship-Freedom At Point Zero (1979)

El quinto álbum de Jefferson Starship “Freedom At Point Zero”, fue publicado con numerosas novedades con respecto a su anterior “Earth”, por un lado habían abandonado la banda los cantantes Grace Slick y Marty Balin, la primera de manera momentánea, además del batería John Barbata, siendo sustituidos por el cantante Mickey Thomas y el ex batería de Journey, Aynsley Dunbar. Por otro lado la banda dejaba en manos de un productor externo los controles en el estudio prescindiendo del habitual Larry Cox y contratando al prestigioso Ron Nevison, quien ya había trabajado para grandes artistas como Kiss, Thin Lizzy, Meat Loaf, Grand Funk o Led Zeppelin entre otros muchos. Todos estos cambios se verían claramente reflejados en este nuevo álbum, para empezar su sonido se vuelca hacia un estilo descaradamente AOR, en donde la prodigiosa voz de Thomas y la adictiva de Paul Kantner son reforzadas por el doblamiento de los coros con un resultado sobresaliente. Además de ello, el protagonismo de los guitarristas Kantner y Chaquico cobran mucha mas relevancia como se demuestra en pletóricas canciones como la inicial “Jane”, la épica y espectacular “Awakening”, la AOR “Things To Come” o en la poderosa “Girl With The Hungry Eyes”, mientras las irresistibles “Rock Music” y “Freedom At Point Zero”, o la delicada y soberbia “Fading Lady Light”, demostraron que la banda podría seguir facturando grandes álbumes al margen de sus grandes pilares como eran Slick y Balin.


domingo, 4 de julio de 2021

Santana-Moonflower (1977)

“Moonflower” es el segundo álbum en vivo de Carlos Santana, fue publicado en cierta medida por la Columbia para paliar que el primer directo "Lotus", un triple álbum lanzado en 1974, solo fuera comercializado para el mercado japonés y no seria hasta muchos años después, cuando se reeditaría finalmente para el resto del mundo. Sin embargo "Moonflower" no solo contenía interpretaciones en vivo, además se intercalaban con una serie de nuevos temas grabados en estudio. Mientras los temas en directo fueron extraídos de la gira europea posterior al álbum "Festival" en 1976, los temas de estudio fueron grabados en los estudios de la Columbia en San Francisco en 1977. Esta extraña mezcla de temas en vivo y en estudio es una excitante fusión de ritmos latinos, blues, rock y jazz con versiones extendidas a modo de jams y solos instrumentales por parte de los integrantes de la banda. Una banda de apoyo que estaba compuesta por Tom Coster (teclados), Greg Walker (voces), Pablo Tellez (bajo y voces), David Margen (bajo), Graham Lear (batería), los percusionistas Raul Rekow, José “Chepito” Areas y Pete Escovedo y el teclista Tommy Coster, además de Carlos Santana (guitarra, voz y percusión). Las pistas en vivo se reparten en temas clásicos de sus primeros álbumes, como "Carnaval", "Let The Children Play", "Black Magic Woman/Gypsy Queen", "Dance Sister Dance", "Europa (Earth´s Cry Heaven´s Smile" o "Soul Sacrifice". En cuanto al repertorio del nuevo material destacan la frenética jazz rock "El Morocco", la Rhythm & Blues "Transcendance", la contundente "Savor/Toussaint L´Overture" o la melódica y romántica "Flor D´Luna". “Moonflower”, con una de las portadas mas famosas del rock, alcanzaría la certificación de doble platino y mas de tres millones de copias vendidas a nivel mundial, algo que Santana ya no volvería a repetir hasta muchos años después con su álbum "Supernatural"

sábado, 3 de julio de 2021

Kansas-Two For The Show (1978)

En la cima de la popularidad, Kansas lanzaba su primer álbum en directo, el doble “Two For The Show”, que venia precedido de su obra maestra “Point Of Know Return” de un año antes, por lo que todo lo publicado aquí pertenece a la gira posterior a ese álbum. Los temas aquí escogidos fueron grabados entre el The Palladium de Nueva York, el Pine Knob Music Theatre de Michigan y el Merriweather Pavillion de Maryland entre mediados de 1977 y principios de 1978 y fue publicado casi a finales de ese mismo año.
En este soberbio directo, Kansas muestra su faceta de plena brillantez instrumental, con ese rock progresivo con cierta pomposidad heredero de los grupos británicos del rock sinfónico, fusionado con elementos del rock americano como el blues, el country e incluso el bluegrass. Con una sección rítmica poderosa como son el batería Phil Ehart y el bajista Dave Hope, dos enormes guitarristas, Rich Williams y Kerry Livgren, el violinista y cantante Robby Steinhardt y el vocalista y teclados Steve Walsh, el grupo va desgranando  lo mejor de su repertorio haciendo un repaso no solo al mencionado álbum “Point Of Know Return” sino también a sus cuatro álbumes anteriores “Kansas”, “Song For America”, “Masque” y “Leftoverture”. Desde la enorme y magnifica suite “Magnus Opus” en donde cada miembro de la banda tiene su espacio para el lucimiento instrumental, hasta sus mayores hits comerciales como “Carry On Wayward Son”, “Dust In The Wind”, “Point Of Know Return” o “Song For America”, pasando por las épicas y progresivas “Excerpt From Lamplight Symphony”, “Incomudro-Hymn To The Atman” y “Mysteries And Mayhem”, o las soberbias rock “The Wall”, “Icarus-Bone On Wings Of Steel” o “Closet Chronicles”, Kansas demuestran el por que fueron considerados la mejor banda del rock progresivo norteamericana de la historia. Siguiendo la estela de su antecesor, este doble álbum lograría el éxito inmediato con un disco de platino y unas ventas que superaron con creces los dos millones de copias a nivel mundial.

viernes, 2 de julio de 2021

The Jeff Healey Band-See The Light (1988)

Jeff Healey fue una de las leyendas del blues moderno, su carrera fue tan fugaz como meteórica, que en poco mas de veinte años ha quedado escrita en letras de oro. Con apenas un año de edad Healey tuvo un cáncer en sus ojos por lo que ambos tuvieron que serles  extirpados y sustituidos por unos artificiales.
Durante sus años de adolescente aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta imitando a los grandes del blues, y para ello solía tocar sentado, con la guitarra sobre sus piernas al mas puro estilo de la steel guitar.
Después de fundar su primera banda, Blue Direction, y tocar en diferentes clubs de Toronto durante algún tiempo, seria invitado gracias a su impresionante talento acompañar a Albert Collins, B.B. King o Stevie Ray Vaughan cuando estos visitaron la ciudad canadiense. Ya casi a finales de los ochenta firma su primer contrato con el sello Arista Records con quien grabaría su primer álbum. Para entonces Jeff Healey había creado su segunda banda; The Jeff Healey Band, la cual estaba compuesta por el bajista Joe Rockman y el batería Tom Stephen, a los cuales se sumarían varios músicos invitados para las sesiones de grabación como el bajista de The Eagles, Timothy B.Schmit, el teclista Benmont Tench, el percusionista Bobbye Hall o la vocalista Marilyn Martin. Grabado en Los Ángeles, en este debut titulado “See The Light”, la banda muestra repertorio repleto de magia bluesy, con ese estilo único y original que Healey poseía debido a su peculiar manera de tocar la guitarra, además de una técnica impecable con gran feeling y pasión. Temas de potentes blues rock como “Confidence” o “My Little Girl”, blues sureños “Don´t Let Your Chance Go”, melancólicas baladas como “Angel Eyes”, blues emocionantes como el espectacular “That´s What The Say” o soberbias versiones de otros artistas como “Blue Jean Blues” de los ZZTop o “Hideway” de Freddy King, completaban un sobresaliente disco de blues.
Este debut le popularizo internacionalmente al mismo tiempo que daría comienzo su leyenda, pero su carrera se vería truncada en el 2008 falleciendo con solo 41 años.

jueves, 1 de julio de 2021

The Beatles-Abbey Road (1969)

Obra maestra absoluta, este el único calificativo que se le puede dar al ultimo álbum de The Beatles, “Abbey Road”, y un epilogo fantástico a su impresionante carrera.
En esta ultima obra The Beatles realizaron un trabajo en donde su estilo se fusiona con elementos del rock, sonidos complejos y conceptuales, sin duda heredados del mítico álbum "Sgt Peppers...".
"Abbey Road" es un álbum concluyente y al mismo tiempo supremo, con una creatividad asombrosa y con algunas de las mas memorables canciones de toda la historia del cuarteto de Liverpool. Un trabajo por otra parte en donde el dúo Lennon/McCartney se ve en cierta medida eclipsado por el ascendente talento de George Harrison, autor de joyas como la extraordinaria balada “Something” y la acústica folk “Here Comes The Sun”, mientras John Lennon dejaba la arrogante, cruda y soberbia “Come Together” y la psicodélica “I Want You (She´s So Heavy)”, por otro lado la hipnótica “Maxwell´s Silver Hammer” y la preciosista “Oh Darling” son huella de Paul McCartney, e incluso Ringo Starr se atreve con la jubilosa rock “Octopus´s Garden”. “Abbey Road” es un álbum antológico, desde su famosa e icónica portada hasta el ultimo segundo de sus surcos, una obra inmortal de una banda única e irrepetible.