domingo, 4 de junio de 2023

The Police-Regatta de Blanc (1979)

Durante su corta actividad, The Police fue considerada como una de las mejores bandas del planeta. En su intensa actividad durante los apenas seis años que estuvieron en la cúspide, crearon una serie de obras que hoy en dia son fundamentales para entender la evolución lógica de la música rock de finales de los 70 y principios de los 80.
Este enorme trío compuesto por el guitarrista Andy Summers, el bajista Sting y el bateria Stewart Copeland, supieron conjugar sabiamente el rock, el reggae, el pop y los ramalazos del punk de la epoca como quedo demostrado en sus dos primeras obras.
Con su segundo trabajo “Regatta de Blanc”, la banda confirmaba la tendencia iniciada en el anterior y explosivo “Outlands d´Amour”, con un disco repleto de grandes composiciones como la new wave “Message In A Bottle” todo un hit mundial y un clásico de la historia de la música rock o la reggae “Walking On The Moon”, secundadas por la  excelente instrumental “Regatta de Blanc”, o las maravillosas “Bring on the Night” y “The Bed´s Too Big Without You”.
El tremendo éxito del album, logrando media docena de discos de platino, arrastraría al album anterior a conseguir una gran acogida comercial, y al mismo tiempo colocando a The Police en la cúspide del panorama rock de principios de los ochenta.

viernes, 2 de junio de 2023

Molly Hatchet-Double Trouble Live (1985)

Fundada a principios de los 70, Molly Hatchet son otra de las bandas fundamentales del southern rock y al mismo tiempo una de las legendarias bandas norteamericanas, casi al mismo nivel que sus coetaneas ZZ Top, 38 Special, The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, The Outlaws, Blackfoot o Marshall Tucker Band.
Fundada a principios de los 70 en Jacksonville, Florida, por el guitarrista Dave Hlubek, no seria hasta casi finales esa década cuando publicaron su primer y homonimo album con el que consiguen vender un millón de copias y su correspondiente disco de platino.
Con una primera formación compuesta por el mencionado Hlubek, secundado por los guitarristas Steve Holland y Duane Roland, el bajista Banner Thomas, el bateria Bruce Crump y el cantante Danny Joe Brown, su propuesta de rock sureño es las mas cercana al heavy con aproximaciones a los sonidos AOR y al hard rock, a diferencia de estilo mas tradicional con raíces en los sonidos americanos del blues, el country y el soul de las otras bandas.
Con esta misma formación, lanzarían un año después “Flirtin´ With Disaster”, con el que superan las ventas de su álbum debut, logrando un doble disco de platino.
La popularidad del grupo se incrementaría notablemente al girar durante esos primeros años junto a bandas como AC/DC, Aerosmith, Rush, Journey, Judas Priest o Bob Seger and The Silver Bullet Band por todos los Estados Unidos.
Pero a partir de su tercer album, comienza un constante ir y venir de integrantes, empezando por el vocalista Danny Joe Brown que abandona, y es sustituido por Jimmy Farr, con quien graban el continuista e igualmente exitoso “Beatin´The Odds” (1980).
Los siguientes “Take No Prisioners” (1981), “No Guts...No Glory” (1983) y “The Deed Is Done” (1984), no logran el mismo impacto comercial de sus primeras tres obras, pese a contener un repertorio de grandes temas cargados de incendiario rock sureño muy valorados por los fans del genero.
Seria precisamente durante la gira de este ultimo “The Deeds Is Done”, cuando se grabaría el álbum que hoy nos ocupa, el doble en directo “Double Trouble Live”, grabado en Jacksonville y Dallas durante 1985.
Por entonces la banda distaba considerablemente de la formación original, en la que aparecía el bajista Riff West, el teclista John Galvin y el guitarrista Dru Lombar, ademas de la reincorporación de su cantante original Joe Brown.
“Double Trouble Live” es un perfecto recorrido por lo mas granado de los seis primeros álbumes del grupo, empezando por la inicial y típicamente sureña "Whisky Man", a la que la siguen las clásicas del repertorio del grupo "Beatin 'the Odds" y "Bounty Hunter", la comercial "Stone in Your Head", el hard rock "Bloody Reunion", la incendiaria versión del tema de Lynyrd Skynyrd, “Freebird”, o el espectacular boogie rock "Boogie no More", conformando con todo ello, un show en vivo explosivo y contundente.

miércoles, 31 de mayo de 2023

Fleetwood Mac-Tango In The Night (1987)

Después de un lustro de silencio discográfico, en 1987 Fleetwood Mac regresaban con un nuevo álbum, “Tango In The Night”, su décimo cuarto trabajo, que venia precedido del disco “Mirage” publicado en 1982.
A mediados de 1986 Lindsay Buckingham había iniciado la grabación de un álbum en solitario, sin embargo al poco tiempo de comenzar, reuniría a sus compañeros de la banda y les pediría participar en las grabaciones, convirtiendo esa colaboración finalmente en un nuevo trabajo bajo la firma de Fleetwood Mac.
El resultado de esta reunión fue una obra de extraordinaria producción, de un exquisito sonido cristalino y un repertorio cargado de canciones pegadizas y adictivas que se movían entre el pop cercano a la new wave y el rock.
Las irresistibles y rítmicas "Everywhere”, “Little Lies”, “Seven Wonders” o “Big Love”, la retro “Caroline”, la bellísima “Mystifield”, la rock “Isn´t It Midnight”, la hipnótica “Tango in The Night” o la pop rock “Family Man”, se convirtieron todas en unos clásicos de la banda y pese al rechazo de la prensa especializada por considerarlos excesivamente comerciales, obtuvo el beneplácito de sus fans y el publico en general, que auparon al álbum hasta las primeras posiciones a ambos lados del Atlántico, con un éxito arrollador en las listas de medio mundo.
“Tango In The Night” se convertiría en el disco mas vendido de Fleetwood Mac detrás de su obra cumbre “Rumours” (1977), logrando unas ventas que superan los quince millones de copias a nivel mundial.


lunes, 29 de mayo de 2023

Argent-Encore: Live In Concert (1974)

El sexto album de Argent, la banda liderada por los ingeniosos Rod Argent (teclados y voz) y Russ Ballard (guitarra y voz), fue el doble album en directo “Encore”, grabado en la gira posterior al album “Nexus” y que fue lanzado oficialmente a finales de 1974 por la discográfica Epic Records.
Compuesto por un repertorio extraído de varios conciertos por el Reino Unido durante los primeros meses de 1974, cerraban la formación de la banda, el bateria Robert Henrit y el bajista Jim Rodford.
En este doble album se observa la tendencia sinfónica y progresiva de Rod Argent, la cual contrasta claramente con la faceta mas accesible y comercial de Ballard.
Compuesto por momentos de largos desarrollos instrumentales como la inicial “The Coming Of Kohoutek”, o las progresivas “God Gave Rock and Roll to You” y “Music From The Spheres”, todas ellas con los teclados y el órgano de Rod Argent como protagonista principal, muestra también la vertiente mas asequible de Ballard, como queda demostrado en las hard rock “It´s Only Money (Parts 1 y 2)” y “Thunder and Lightning”.
El resto de temas mantiene un altísimo nivel, como queda evidenciado en la bluesy con tintes progresivos “I Am The Dance Of Ages”, el desenfadado rock and roll “Keep On Rollin´”, con un acelerado estilo boogie rock irresistible o en sus dos grandes clásicos, la inconmensurable “Hold Your Head Up” y la contagiosa “Time Of The Seasons”, argumentando con todo ello, el inagotable talento de dos de los mas grandes genios que la música británica haya dado jamas, tanto en el plano creativo como instrumental.

sábado, 27 de mayo de 2023

Soft Machine-Land Of Cockayne (1981)

A finales de los setenta, Soft Machine se había convertido en una especie de asilo en donde algunos de los mejores y venerables músicos británicos de las dos ultimas décadas, la mayoría de ellos libres de contratos contractuales, encontraron su refugio al margen de los modernos estilos que por la epoca proliferaban.
Aún bajo la dirección y el amparo de eterno Karl Jenkins (teclados) y de John Marshall (bateria y percusión), el grupo alcanza la magnitud de superbanda formada por el mas selecto elenco de instrumentistas: Dick Morrisey (saxofón tenor), Alan Holdsworth (guitarra), Alan Parker (guitarra rítmica), John Taylor (Fender Rhodes), Jack Bruce (bajo) y Ray Warleigh (saxofón alto y flauta), ademas de los vocalistas Stu Calver, John Perry, Tony Rivers y Bill Harman.
Con esta asombrosa formación, grabarían el ultimo album de Soft Machine “Land Of Cockayne”, al mismo tiempo que se convirtiría en su epitafio final apenas había comenzado la década de los ochenta.
Este ultimo album viene a ser un agradable ejercicio ecléctico de sonidos clásicos, de excelente jazz-funky y jazz-rock, donde los músicos están simplemente perfectos, sin desmadres ni protagonismo, extraordinariamente conjuntados y realizando únicamente música, una música fluida y ligera, en la cual cada uno de ellos aporta su peculiar virtuosismo.
Escrito y compuesto en su totalidad por Jenkins, la tónica del album es de relajada y envolvente exquisitez, dominada mas por la insinuación melódica, (que por momentos se aproxima a los esquemas sinfónicos), que por el desmán improvisatorio habitual de todos los trabajos anteriores de Soft Machine.
Cortes como la floydiana “Over And Above” o la ambiental “Lotus Groves” nos conducen a la corta y orquestada “Isle Of The Blessed”, antesala de las jazz fusión “Panoramia”, “Hot-Biscuit Slim” y “Sky Monkey”, los cuales son los temas mas destacados de uno de los mejores trabajos del jazz-rock de los ochenta.

jueves, 25 de mayo de 2023

Porcupine Tree-Stupid Dream (1998)

Con “Stupid Dream”, el carismático líder de Porcupine Tree, Steve Wilson, le dio la espalda a gran parte de su sonido anterior y intento una nueva dirección musical, dejando atrás los largos desarrollos instrumentales, a veces un tanto indulgentes, para centrarse en un vía mas comercial y accesible.
Sin embargo todo ello bajo la relatividad que supone sus estructuras musicales complejas y el talentoso trabajo instrumental de todos los componentes del grupo y los sofisticados arreglos y sus enrevesadas composiciones.
La formación que grabaría este quinto album sigue siendo la misma de los tres anteriores albumes, compuesta por Steve Wilson (guitarras, teclados, voces y otros instrumentos, ademas de la producción), Colin Edwin (bajo), Chris Maitland (bateria) y Richard Barbieri (toda clase de teclados y sintetizadores).
Temas como “Piano Lessons” o “This Is No Rehearsal” son una clara apuesta hacia las radio formulas, sin embargo la majestuosidad de los sonidos progresivos de antaño están presentes en “Even Less”, “Pure Narcotic” y “Don´t Hate Me”, introduciendo incluso en todas ellas unas letras menos controvertidas a lo habitual en las composiciones de Wilson.
El resto mantiene un alto nivel como queda demostrado en la floydiana “Strange By The Minute” o en la melancólica “Stop Swimming”.
Con este album, Porcupine Tree ascendió considerablemente en términos de atractivo comercial, obteniendo mas accesibilidad a otros sectores de fans, al mismo tiempo que retuvo gran parte de su esencia original, aquella que los habían hecho muy populares entre sus principales seguidores.

martes, 23 de mayo de 2023

Neil Young and Crazy Horse-Re·ac·tor (1981)

“Señor, Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que puede ser cambiado, y la sabiduría para conocer la diferencia”. Con esta plegaria en latín, se inicia el undécimo album de Neil Young, flanqueado por sus inseparables Crazy Horse.
Si su titulo no estuviera ya ocupado por Bob Dylan, en lugar de “Re·ac·tor”, hubiera sido mas apropiado el de “Blood On The Tracks”, por que difícilmente se puede encontrar un album tan guerrero y con tanto coraje en sus surcos como es este.
Con alusiones a temas poco recurrentes en los años ochenta como la Guerra del Vietnam, “Re·ac·tor”, fue lanzado a finales de 1981 bajo el sello Reprise, el ultimo con esta discográfica antes de que firmara un nuevo contrato con la Geffen Records, con la cual estaría gran parte de la década de los ochenta, iniciando con ello su epoca mas oscura y mediocre.
“Opera Star” de claro manifiesto rock en perfecta continuidad con “Rust Never Sleeps”, es el corte que inicia abrumadamente este album, mientras en “Surfer Joe And Moe The Sleaze”, la personalísima guitarra de Young  juguetea sobre un fondo de voces para contarnos historias de borracheras, despilfarros y excesos obscenos en un tono mas tranquilo y melódico.
“T-Bone” y “Get Back On It”, son obsesivos y rítmicos homenajes a las raíces negras del rock, la primera en un tono histérico y la segunda mas cercano al boogie blues, con la que ponen punto y seguido a la primera cara del album.
La cara B es el desmadre rockero de Neil Young y su banda, empezando con la asesina “Rapid Transit”, a la que le siguen la machacona “Southern Pacific”, la sureña “Motor City” y esa pesadilla visceral titulada “Shots”.
Puro y duro rock, así es como mejor se define este album, el ultimo gran trabajo del canadiense hasta su resurgimiento musical de finales de la década de los ochenta con el soberbio “Freedom”, después de sus extraños meandros musicales que ocuparon todo su periplo bajo la mencionada y polémica discográfica comandada por David Geffen.

domingo, 21 de mayo de 2023

Iron Maiden-The Number Of The Beast (1982)

El tercer album de Iron Maiden supuso el alejamiento de los sonidos punk de los anteriores trabajos del grupo, para adentrarse en un estilo mas complejo con alusiones a momentos históricos y épicos con un heavy metal mas sofisticado y en cierta medida mucho mas virtuoso y progresivo.
El primero donde ya aparece Bruce Dickinson en el rol de vocalista, sustituyendo a Paul Di´Anno, el resto seguía formado por el bajista Steve Harris, ademas de los guitarristas Dave Murray y Adrian Smith y el bateria Clive Burr.
Grabado en los meses finales de 1981 y principios de 1982, en los estudios Battery de Londres, tuvieron como productor al afamado Martin Birch en los controles de grabación.
“The Number Of The Beast” es un album vibrante y asombroso de virtuosismo por parte de todos sus componentes, que se inicia con la acelerada y poderosa “Invaders” a la que le siguen la dinámica “Children Of The Damned”, la melódica “The Prisoner”, la potente “22 Acacia Avenue”, la asombrosa “The Number Of The Beast”, la pegadiza “Run To The Hills” o la demoledora y sensacional “Hallowed Be Thy Name”.
Considerado uno de los grandes albumes del llamado NWOBHM y del heavy metal en general, “The Number Of The Beast” logro colarse hasta las primeras posiciones en numerosos países alrededor del mundo, logrando unas ventas que superaron con creces los trece millones de copias a nivel mundial.

viernes, 19 de mayo de 2023

The Allman Brothers Band-Idlewild South (1970)

En su segundo disco, The Allman Brothers apostaron por un estilo mas complejo y sofisticado, un claro anticipo de lo que la banda haría en los sucesivos años.
La sabia fusión de blues, rock y funk se ve reforzada en este “Idlewild South” por una esencia country como queda demostrado en la maravillosa e entusiasta “Revival” o la magnificas blues “Please Call Home” y el folk rock “Midnight Rider”, que contrastan con las poderosas  bluesy “Don´t Keep Me Wonderin´” y “Leave My Blues At Home”, sin olvidarnos de la incendiaria versión del tema del gran Willie Dixon, “Hoochie Coochie Man”, mientras “In Memory Of Elizabeth Reed”, es el clásico tour de force de la banda, en donde cada miembro tiene su momento de lucidez con solos de guitarras, percusiones y órgano, la cual la convierten en el punto culminante de otra de las obras maestras del grupo originario de Jacksonville.



miércoles, 17 de mayo de 2023

Electric Light Orchestra-Time (1981)

En 1981 Jeff Lynne volvía a demostrar su enorme talento creativo entregando otra obra maestra del pop sinfónico, como fue el noveno album de la Electric Light Orchestra, “Time”, que diseñado a modo conceptual, contiene algunas de las composiciones mas rotundas y contundentes de toda la carrera del grupo.
Una banda que por entonces seguía estando formada por los mismos miembros que habían grabado las anteriores obras “Discovery” y “Xanadu”, compuesta por el propio Lynne (guitarras, voz y teclados), Kelly Groucutt (bajo), Bev Bevan (bateria) y Richard Tandy (teclados y guitarras).
“Time” es un atractivo album concepto muy avanzado para su epoca, basado en un viaje al futuro en donde las orquestaciones encantadoras, crean un trabajo repleto de grandes canciones pop sinfónicos individuales, que sin embargo en donde realmente destacan, es en el resultado final como conjunto, en un album que exige ser escuchado como una pieza completa y única.
Temas vigorosos y dinámicos “Twilight”, “Yours Truly, 2095”, “Hold On Tight” o “From The End Of The World”, contrastan con las bellas melodías “Ticket To The Moon” y “21st Century Man”, mientras las adictivas “Rain Is Falling” o “The Way Life´s Meant To Be” conforman un trabajo soberbio en donde los sintetizadores cobran un mayor protagonismo creando con ello, la ambientación perfecta para plasmar la historia aquí expuesta.

lunes, 15 de mayo de 2023

Judas Priest-Sad Wings Of Destiny (1976)

El segundo álbum de Judas Priest, fue la antesala de la base de su característico estilo heavy metal que llegaría en los años siguientes, un disco este tan transcendental como iconico en la carrera del grupo de Birmingham.
Con un núcleo solido formado por los hachas guitarristicos Glenn Tipton y K.K. Downing, el bajista Ian Hill y la portentosa voz de Rob Halford, en esta segunda entrega se alejan de los sonidos psicodélicos y las influencias del heavy blues para adentrarse definitivamente en el heavy metal mas contundente con elementos épicos como demuestra la sensacional “Victim Of Changes”, mientras “The Ripper” muestra la faceta mas accesible con un tema irresistible y un simbolo dentro del genero del metal. Sin embargo también contiene momentos mas oscuros como demuestra “Genocide” o germinales cortes muy cercanos al hard rock progresivo como “Epitaph” o “Dream Deceiver”, mientras en “Tyrant” nos adelantan por donde seguirá el devenir futuro del grupo con un tema que será un denominador común de los Judas Priest en la década de los ochenta.
Como ocurriría durante gran parte de la carrera del grupo, el rol de bateria aquí esta representado por Alan Moore, quien había sustituido a John Hinch, pero que ya no tendría mas continuidad, siendo reemplazado por tres baterías (Simon Phillips, Les Binks y Dave Holland), para el siguiente álbum “Sin After Sin” de un año mas tarde.

sábado, 13 de mayo de 2023

U2-The Unforgettable Fire (1984)

“The Unforgettable Fire” fue el cuarto álbum de la banda irlandesa U2 (el quinto si contamos el directo publicado a finales de 1983 “Under A Blood Red Sky”)
Grabado como todos los anteriores álbumes en estudio en los Windmill Lane de Dublin, este cuarto disco supuso la metamorfosis perfecta de la banda entre los álbumes “War” (1983) y “The Joshua Tree” (1987), un trabajo tan apoteósico como brillante en donde ya solo por el emblemático y extrordinario “Pride (In The Name Of Love) lo engrandece. Sin embargo el resto no le va a la zaga, como demuestran los cortes “The Unforgettable Fire” con ese aire nostálgico, la atmosférica “A Sort Of Homecoming”, la épica “Bad” o la poderosa “Indian Summer City”.
Con este álbum, U2 mostraban su época de mayor esplendor, en donde su faceta creativa y ambiciosa estaba en el punto culminante de su meteórica carrera.

jueves, 11 de mayo de 2023

10cc-Deceptive Bends (1977)

En 1976 la banda británica 10cc habían sufrido la perdida de dos de sus máximos compositores como fueron Kevin Godley y Lol Creme, que decidieron abandonar para iniciar su propia carrera en solitario, un hecho que para muchos significaba el fin de la era creativa de la banda. Sin embargo 10cc tenia los suficientes argumentos para seguir adelante de manera exitosa con la otra pareja de grandes compositores como eran Eric Stewart y Graham Gouldman y así lo demostraron en el primer álbum post Godley & Creme.
Lanzado a mediados de 1977, el nuevo álbum de la banda llevaba por titulo “Deceptive Bands”, un titulo irónico tomado de una señal de trafico en la autopista A24 entre las localidades británicas de Leathehead y Dorking en Surrey, advirtiendo de las peligrosos curvas que se avecinaban mas adelante.
“Decepctive Bends” fue sin duda la mejor demostración del gran talento de binomio Stewart-Gouldman para seguir creando grandes obras, aunque también es cierto que pierden el encanto de las excentricidades y la experimentación que los desertores Godley Creme imprimían al estilo del grupo, pero al mismo tiempo descubrimos la grandeza Eric Stewart y Graham Gouldman como compositores, que por esa época estaban en un gran estado de forma creativa e instrumental.
Composiciones majestuosas como la bluesy “Modern Man Blues”, la rock and roll juguetona “Good Morning Judge”, la deudora Beatle “The Things We Do For Love”, las melódicas “Don´t Squeeze Me Like Toothpaste” y “People In Love” o la progresiva y dinámica “Feel The Benefit”, confirmaba que pese a la perdida los mencionados y geniales Godley y Creme, la banda podía perfectamente salir adelante facturando un trabajo soberbio y antologico como este, el cual conseguiría un merecido reconocimiento comercial en las listas de numerosos países alrededor del mundo.

martes, 9 de mayo de 2023

Aerosmith-Permanent Vacation (1987)

A mediados de los ochenta Aerosmith estaban sumidos en la decadencia total, sus continuos excesos con las drogas, sus continuas disputas y las idas y venidas de sus miembros, les habían llevado al mas completo oscurantismo.
En 1985 habían publicado el discreto “Done With Mirrors”, con el cual lograrían un disco de oro y lo que es aún mas importante, había vuelto a reunirse la formación original, después de los extraños experimentos que supusieron los álbumes “Nights In The Ruts” y “Rock In A Hard Place”, en los cuales aparecían unos miembros interinos como fueron los guitarristas Jimmy Crespo y Rick Dufay en sustitución de Bard Whitford y Joe Perry.
En “Done With Mirrors”, pese a ser un álbum de transición y no precisamente muy brillante, ya se intuye una notable mejoría con respecto a sus dos anteriores obras, en donde destacaban temas como la vibrante “My Fist Your Face”, la divertida “The Reason A Dog”, las bluesy “Shame On You” y “Shela” o la interesante “She´s On Fire”, las cuales contrastaban con otras mucho mas previsibles y de menor factura creativa.
Dos años después de “Done With Mirrors”, lanzaron el álbum “Permanent Vacation”, el cual supuso el punto de inflexión entre seguir o dar por acabada la carrera del grupo. Aquí y por primera vez, se utilizan composiciones ajenas a la banda de artistas como Desmond Child o Jim Vallance, ademas de un cambio casi radical en el sonido del grupo, buscando con todo ello una mayor aceptación por parte del publico, un publico que por cierto ya hacia tiempo les había dado la espalda.
Compuesto por una serie de canciones adictivas y enérgicas como la inicial “Heart´s Done Time”, la melódica “Magic Touch”, la rítmica “Rag Doll”, la bluesy “St. John”, la sureña “Hagman Jury” o la contundente “Girl Keeps Coming Apart”.
La recepción posterior de este álbum resucitaría a Aerosmith del ostracismo y los auparía hasta un onceavo puesto en las listas norteamericanas y unas ventas que superaron los cinco millones de copias vendidas solo en el mercado norteamericano y mas de un millón a nivel mundial, una cifra que se quedaría corta con el siguiente y sobresaliente “Pump”, de varios años mas tarde.

domingo, 7 de mayo de 2023

The Who-Live At Leeds (1970)

“Live At Leeds” es una fantástica demostración de lo que un grupo como The Who eran capaces de hacer en vivo. Considerado uno de los grandes directos de la historia, es todo un documento histórico de la historia de la música rock.
Grabado durante la gira británica del album “Tommy” en el campus de la Universidad de Leeds el 14 de abril de 1970, cuenta con una repertorio cargado de temas emblemáticos de casi todos sus albumes anteriores, desde la sublime “My Generation”, hasta el clasico de Eddie Cochran, “Summertime Blues”, pasando por “Happy Jack”, “I Can´t Explain”, la fabulosa versión de Mose Allison, “Young Man Blues” o la monumental “Magic Bus”.
Con este fantástico directo de 40 minutos de puro rock, The Who demostraron el por que fueron una de las bandas mas iconicas de la historia y una de las mas ruidosas de todos los tiempos.

viernes, 5 de mayo de 2023

Vinegar Joe-Rock´n´Roll Gypsies (1972)

Vinegar Joe fueron otra de esas grandes bandas británicas de corto recorrido de la década de los setenta, que sentaron cátedra con apenas tres álbumes publicados.
Formados en 1970 bajo el nombre de Dada, su primera formación estuvo comprendida por una docena de músicos entre los que destacaban la vocalista Elkie Brooks, el guitarrista Pete Gage, el bajista Steve York, el bateria Conrad Isidore, el teclista Dave Thompson o el saxofonista Dave Brooks.
Con esta formación grabarían bajo el sello Atlantic Records el álbum homonimo “Dada” en 1970, un trabajo repleto de sonidos de jazz, soul, psicodelia y blues, influenciados por el estilo negroide de los artistas del sello norteamericano Stax Records.
Después de una larga gira por Estados Unidos, la banda regresa al Reino Unido y cambia su nombre por el de Vinegar Joe, además de reestructurar la formación entrando el cantante Robert Palmer, el teclista Tim Hinkley y el bateria Rob Tait.
Con un nuevo contrato, esta vez con el sello Islands Records, graban su primer disco bajo su nuevo nombre y titulado “Vinegar Joe”, el cual se convierte en uno de los mejores álbumes del año en las islas británicas.
Pero después de este disco vuelven a producirse nuevos cambios de integrantes, entrando el guitarrista Jim Mullen, el teclista Mike Deacon y el ex bateria de John Mayall, Keef Hartley.
Con esta nueva formación graban su segundo álbum, “Rock´n´Gypsies” en donde el habitual estilo de la banda de soul y blues, es reforzado por un mayor énfasis en los elementos del rock. Temas como la bluesy “Angel” una versión de un tema de Jimi Hendrix o cortes como las brillantes rock “So Long”, “Buddy Can You Spare Me A Line”, “Falling” o “It´s Getting To The Point”, conforman un trabajo sobresaliente, en donde además de las soberbias interpretaciones vocales de Elkie Brooks y Robert Palmer, es apoyada por una banda excelente en un estado de gracia extraordinaria.
Luego de una exitosa gira por tierras norteamericanas, la banda publicaría el tercer y ultimo disco, “Six Star General”, el cual adolecía en parte de la energía y creatividad de sus dos primeras obras.
Algun tiempo después la banda se disuelve definitivamente, dedicandose casi todos sus integrantes a sus carreras en solitario, destacando sobre todos ellos Robert Palmer, el cual obtuvo un notable éxito con algunos de sus albumes como “Secrets” (1979), el multiplatino “Riptide” (1985) y “Heavy Nova” (1988) o Elkie Brooks, la cual iniciaría una larga y exitosa carrera muy prolífica, logrando situarse entre las mejores cantantes británicas de todos los tiempos.

 

 

miércoles, 3 de mayo de 2023

Foreigner-Head Games (1979)

En 1979 llegaba el tercer álbum de Foreigner, el cual esta considerado una de sus obras cumbres y al mismo tiempo uno de sus trabajos mas elaborados.
En esta nueva entrega las huestes liderada por Lou Gramm y Mick Jones consiguieron otro notable trabajo que lograría encaramarse hasta la quinta posición en el US Billboard, con unas ventas que superaron con creces los cinco millones de copias.
Ademas de Lou Gramm (voz) y Mick Jones (guitarra y voces), el resto de la banda estaba formada por el bajista Rick Willis, el guitarrista y teclista Ian McDonald, el bateria Dennis Elliott y el teclista Al Grennwood.
Grabado durante los meses de junio y julio de 1979, en los Atlantic Studios de Nueva York, el álbum fue lanzado a principios del mes de septiembre de ese mismo año.
Si bien es evidente que en cierta medida “Head Games” pierde el descaro y el instintivo natural de sus dos anteriores obras, también lo es que aquí nos encontramos con piezas de gran calibre como la pegadiza “Love On The Telephone”, la enérgica “Dirty White Boy”, la boogie rock “Women”, la atractiva hard rock “Seventeen”, la AOR “Head Games”, la preciosista balada “Blinded By Science” o la medio tiempo adictiva “Do What You Like”.
En todos ellas sobresale la sublime voz de Lou Gramm y el sobresaliente trabajo instrumental del resto de la banda, así como la magnifica producción realizada al unísono por Roy Thomas Baker y Mick Jones.

lunes, 1 de mayo de 2023

Al Stewart-Past, Present And Future (1974)

“Past, Present And Future”, fue el ultimo album de la primera etapa de la carrera de Al Stewart, un período en donde los sonidos acústicos inundaban su estilo de folk con sutiles acercamientos al rock.
Si ya en sus tres anteriores obras había empezado a electrificar su estilo con la colaboración de algunos de los mejores instrumentistas de la epoca como Jimmy Page, Rick Wakeman o John Paul Jones, en este quinto trabajo se aleja casi totalmente de esas influencias para adentrarse en los arreglos sofisticados y eléctricos con un estilo refinado de elegante folk rock.
Ya en este album aparecen varios de sus futuros colaboradores habituales como el guitarrista Tim Renwick y el teclista Peter Wood, ademas de otros prestigiosos musicos como el teclista de Yes, Rick Wakeman, B.J.Cole o el bateria de Queen, Roger Taylor entre otros muchos mas.
Grabado durante los primeros meses de 1973 en los Estudios Trident de Londres, su publicación se produjo con fechas distintas, en octubre de 1973 para el mercado británico y mayo de 1974 para el norteamericano.
Creado a modo conceptual “Past, Prsenet And Future” hace un repaso a casi todas las décadas del siglo XX, en donde el musico escoces aprovecha su gran habilidad de narrador histórico.
Temas como la bellísima “Old Admirals”, la pegadiza “Soho (Needless to Say), la beatle “Terminal Eye”, la melódica “The Last Day Of June 1934” o las arregladas “Roads To Moscow” y “Nostradamus”, impulsaron de manera abrumadora al album en el siempre cotizado mercado norteamericano.

sábado, 29 de abril de 2023

Genesis-Genesis (1983)

En 1983 Genesis ya se casi se habían convertido en la banda de acompañamiento de Phil Collins o por lo menos, sus éxitos en solitario arrastraban de manera parcial, al estilo de la que en la década anterior, fue considerada una de las máximas expresiones del rock progresivo a nivel mundial.
“Genesis” como fue titulado este décimo segundo album de la banda, fue precedido del anterior trabajo “Abacab”, publicado varios años antes y en donde como ya habían mostrado, se orientaban hacia un estilo enfocado en los sonidos pop rock que el bateria mostraba en sus trabajos en solitario.
Aun así “Genesis”, conserva algunos atisbos del rico pasado progresivo del grupo,en algunas de las composiciones del album, como queda demostrado en los cortes “Second Home By The Sea” o en la oscura “Mama”, e incluso en la compleja “Silver Rainbow”.
En contrapunto a estas, se encuentras las mas pegadizas y comerciales “That´s All”, “It´s Gonna Get Better” o la elaborada “Taking It All Too Hard”.
Al igual que sucedería con el anterior album, “Genesis” lograría colocarse en el numero uno de las listas británicas con unas ventas que superaron con creces los seis millones de copias a nivel mundial, logrando un tremendo éxito que sin embargo, seria ampliamente superado por el siguiente “Invisible Touch” de tres años mas tarde.

jueves, 27 de abril de 2023

Scorpions-Tokyo Tapes (1978)

Tokyo Tapes es la culminación de la etapa de los años setenta de la banda germana Scorpions, si bien es cierto que antes de que acabara esta decada, publicarían un album más como fue “Lovedrive” (1979).
Este fue el primer album en directo y el sexto en la discográfica del grupo, así mismo seria el ultimo grabado bajo el sello RCA y el ultimo de su guitarrista Uli Jon Roth quien ya había manifestado la intención de abandonar el grupo.
Grabado durante la gira posterior al album “Taken By Force” por tierras niponas, y mas concretamente en el Nakano Sun Plaza de Tokyo los días 24 y 27 de abril de 1978.
Ademas de Uli Jon Roth, el resto de la banda estaba formada por el vocalista Klaus Meine, el bajista Francis Buchholz, y el bateria Herman Rareball, cerrando la formación el guitarrista Rudolf Schenker.
A diferencia del sonido del heavy metal característico de la década de los ochenta, aquí se puede observar el hard rock setentero de la banda con piezas como las monumentales “Pictured Life”, “Polar Nihts”, “In Trance”, “We´ll Burn The Sky”, “Fly The Rainbow”, “Top of the Bill” o “Dark Lady”, ademas de algunas versiones incendiarias como los clásicos “Hound Dog” y “Long Tall Sally” o el tema tradicional japonés “Kojo no Tsuki”.

martes, 25 de abril de 2023

Miles Davis-Kind Of Blue (1959)

Este es uno de los discos capitales del jazz, una obra maestra ejecutada por una serie de músicos talentosos.
Para esta grabación Miles Davis formaría una de las bandas mas iconicas de la historia del jazz, compuesta por John Coltrane en el saxo tenor, Jimmy Cobb a la bateria, Paul Chambers en el contrabajo, Cannonball Adderley en el saxofón alto, Bill Evans y Wynton Kelly a los pianos, además de Miles Davis a la trompeta.
Grabado durante los meses de marzo y abril de 1959 en los estudios 30th Street de Nueva York contaría con los productores Irving Townsend y Teo Macero.
Grabado de manera espontánea, este álbum marcaría el inicio del llamado jazz modal, caracterizado por las improvisaciones en las que se utilizan modos o escalas en lugar de los habituales acordes.
Desde su publicación, este es uno de los álbumes mas reeditados de la historia, con constantes ediciones en todos los formatos de audio y al mismo tiempo uno de los discos mas exitosos del mundo del jazz, con unas ventas aproximadas de 6 millones de copias a nivel mundial.

domingo, 23 de abril de 2023

Potliquor-First Taste (1970)

Originarios de Baton Rouge en Louisiana, Potliquor fueron una banda que publicaron dos excelentes álbumes enfocados al rock sureño que sin embargo nunca tuvieron el merecido reconocimiento al competir con muchísimas bandas mas punteras a nivel nacional en su época.
Sus inicios se remontan a 1969, cuando el cantante George Ratzlaff, ademas de guitarrista y teclas se une al bajista Guy Schaeffer, al guitarrista Les Wallace y al bateria Jerry Amoroso y fundan Potliquor.
Poco después un conocido manager de la zona de Baton Rouge llamado Jim Brown, comienza a representarles y les consigue un contrato con un sello local llamado Janus Records con quienes en 1970 lanzan su primer álbum, “First Taste”.
Producido por el propio Jim Brown, en este debut Potliquor muestra un estilo de boogie rock sureño temprano con acercamientos a los sonidos mas crudos del rock americano y pinceladas de blues y gospel.
Este primer disco contiene una serie de meritorias e interesantes propuestas como la inicial southern boogie rock “Down The River Boogie”, en donde muestran sus ricas armonías vocales, en “Ol´Man River” la banda abraza su educación religiosa con una soberbia intrepretacion gospel, el rock´n´roll empapado de sonidos criollos aparece en “Riverboat” y el sonido pesado de órgano y blues esta presente en la alucinante instrumental “Toballby”, en la cual utilizan unas exuberantes percusiones al mas puro estilo de Santana.
Los sonidos lisérgicos y ácidos aparecen con “The Raven”, sin duda uno de los momentos cumbres del álbum, una canción épica de sonidos psicodélicos y oscuros.
El blues rock pesado bañado en grandes coros gospel “You´re No Good”, la excelsa “Price 20 cents a Copy” y la stoniana “Driftin”, dejaron un álbum que fue bien recibido y que dio pie a que tres años después volvieran a grabar un segundo album titulado “Leeve Blues”, el cual seguía por una senda similar pero con un ligero enfoque mas blues.
Sin embargo estos padrinos del rock sureño no volverían a publicar ningún nuevo disco, pese a que siguieron activos hasta finales de los setenta ofreciendo conciertos por todo el estado de Louisiana, en donde tenían una amplia legión de fans.

 

jueves, 20 de abril de 2023

CCS-CCS (1970)

CCS, abrievatura de Collective Consciousness Society, fue una importante y fundamental banda de brass rock británica de principios de los años 70.
Este enorme grupo, tanto por su calidad como por la cantidad de miembros que la formaban, fue una creación de uno de los padres del blues británico como fue Alexis Korner, quien junto al cantante Peter Thorup y al arreglista John Cameron, quisieron emular los sonidos que provenían de bandas norteamericanas como Blood Sweat and Tears, pero introduciendo elementos de los sonidos británicos del hard rock y el blues rock.
Esta Big Band y al mismo tiempo supergrupo, contaría con varias secciones bien diferenciadas, por un lado, la banda puramente rock y por otra la sección de vientos. Para ello tanto John Cameron como el productor Mickie Most seleccionaron un plantel de músicos entre los mejores de esos géneros que por entonces tocaban en el Reino Unido, empezando por una sección rítmica compuesta por los integrantes de la banda Blue Mink; Herbie Flowers (bajo), Alan Parker (guitarra) y Barry Morgan (bateria). Para reforzar aún mas esta sección y otorgarle un sonido mas pesado y contundente también reclutaron al contrabajista Spike Heatley y a Tony Carr como segundo bateria, el cual por entonces tocaba en la banda de Donovan.
Sobre esta base de rock se formaría una sección de metales como si de una Big Band se tratase, empezando por una sección de trompetas compuesta por Greg Bowen, Les Condon, Harold Becekktt y Henry Lowther, estos dos últimos sustituidos en el segundo album por Tony Fisher y Kenny Wheeler, que por entonces era un joven experimentador y que, unos años después, se convertiría en uno de los mas destacados trompetistas británicos, gracias a sus grabaciones para el sello alemán ECM.
A esta sección se les unirían tres trombonistas; Don Lusher, Bill Geldard y John Marscall, este ultimo también mas tarde seria sustituido por Brian Perrin, cerrando esta sección el trompetista, Neil Sanders, los cuales completaban los metales.
En cuanto a la sección de maderas, (saxos, clarinetes y flautas), reclutaron a algunos de los mas brillantes músicos de la escena jazzistica británica como Harold McNair, Pete King, Danny Moss, Bob Efford y el barítono Ronnie Ross.
En 1970 llegaría el primer álbum de CCS, titulado homonimamente “CCS”, publicado por el sello propiedad de Most, Rak Records y distribuido a nivel internacional por la EMI/Columbia, y el cual contenía composiciones de Cameron, Korner y Thorup, además de algunas versiones como “Living In The Past” de Jethro Tull, “(I Can´t Get No) Satisfaction)" de los Rolling Stones o “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin, y de una frenética versión del tradicional “Vade In The Water”, todo un clásico de la música espiritual negra.
Musicalmente este álbum es una de las joyas del sonido jazz rock de principios de los setenta, con una complicada y compleja estructura de composiciones enfocadas al brass rock con sonidos pesados y energicos y que en cierta medida le otorgan un tono progresivo a su estilo.
Sin embargo, el tema que los colocó en los charts británicos, fue la mencionada versión de “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin.
Un año después lanzarían un segundo trabajo “CCS II” y en 1973 el tercero y ultimo álbum “The Best Band in The Land”.
Sin embargo poco después y debido a las obligaciones contractuales de muchos de sus miembros con sus bandas respectivas o sus proyectos en solitario, ademas de la dificultad
económica de mantener un grupo tan numeroso, desembocaría en la disolución de la banda a principios de 1974.

lunes, 17 de abril de 2023

James Rutledge-Hooray For Good Times (1976)

James Rutledge es conocido por haber pertenecido a una de las bandas mas exitosas del rock sureño como fueron Boodrock, con quienes grabaría los soberbios álbumes “Bloodrock” (1970), “Bloodrock 2” (1971) y “Bloodrock 3” (1971). Una vez terminado la grabación de este ultimo, James decide iniciar su propia carrera en solitario junto al guitarrista John Nitzinger, el cual era uno de los compositores de los propios Bloodrock, quien además ya había lanzado su primer álbum en solitario en 1972.
Sin embargo el proyecto del Rutledge-Nitzinger no consigue el beneplácito de la Capitol Records, discografica a la cual pertenecian ambos musicos,
dejando aparcado un álbum que ya habían terminado, sin que este nunca fuera publicado de manera oficial.
Varios años después lo vuelve a intentar, esta vez firmando un disco en solitario, en el cual cuenta con la colaboración de los guitarristas, Michael Rabon, Lee Pickins y Tommy Sabona, los bajistas Thom Caccetta y Jim Grant, el bateria Dahrell Norris y el teclista Kenneth Whitfield. En esta ocasión tiene mas suerte y la Capitol le produce el álbum titulado “Hooray For Good Times”, que seria publicado en 1976.
En este su único trabajo, Rutledge nos deja un interesante álbum de fusión de diferentes estilos que van desde el country rock, hasta los sonidos polvorientos del rock sureño y algun ritmo funk como queda demostrado en cortes como “Brown Paper Bag”, “Laughin´and Cryin´”, “Sole Survivor”, “Drivin´You Insane” o “Star Trackin´”.

sábado, 15 de abril de 2023

Steve Winwood-Refugees Of The Heart (1990)

Lastrado por su predecesor y multi-platino “Roll With It” (1988), el sexto álbum de Steve Winwood " Refugees Of The Heart", fue injustamente menospreciado por parte de un sector de la critica y de sus fans, al reprocharle la repetición de los esquemas musicales del anterior álbum.
Sin embargo y a pesar de que en cierta medida Steve Winwood continuo explotando los mismos conceptos musicales, no es menos cierto que este sexto disco rebosa de una enorme calidad, con un repertorio cargado de temas accesibles con grandes arreglos instrumentales y con una extraordinaria clase en todas sus composiciones.
Para este nuevo trabajo Winwood contaría con la colaboración de su ex compañero en Traffic, Jim Capaldi, entre otros músicos invitados, la gran mayoría de ellos instrumentistas norteamericanos, como los guitarristas Mike Lawler (The Allman Brothers Band) y Larry Brown (Steppenwolf), el bateria Russ Kunkel, el bajista Michael Rhodes, o el saxofonista Jim Horn.
Producido y arreglado por el propio Winwood, además de encargarse de los sintetizadores, teclados y voz, fue grabado entre Nashville en Tennessee, Estados Unidos y Gloucestershire en Inglaterra durante los meses finales de 1989 y principios de 1990.
Un álbum que contiene canciones de un gran refinamiento instrumental como la majestuosa “You´ll Keep on Searching”, la atractiva “Every Day (Oh Lord”, la irresistible “One And Only Man”, la atmosférica “I Will Be Here”, la bluesy “Another Deal Goes Down” o la funk “Come Out And Dance”, para acabar este extraordinario trabajo con la dinámica y extensa “In The Light of Day”.
En definitiva una gran obra injustamente subestimada en su momento, que con el paso del tiempo ha sido reconocida como una de las mayores aportaciones en la carrera de Steve Winwood, sin duda uno de los grandes genios que ha dado el rock a lo largo de toda su historia.

miércoles, 12 de abril de 2023

Papa Zoot Band-SWF Session´73 (1973)

Esta desconocida banda alemana ni siquiera llegaron a publicar ningún álbum de manera oficial, y es difícil creer (o no, observando la gran cantidad de grandes y talentosos grupos que en aquellos momentos existían), que no obtuvieran un sello discográfico que les hiciera un contrato.
Originarios de la ciudad de Frankfurt, su fundación se remonta a principios de la década de los 70 y estaba formada por el bajista Robby Matthes, el organista Reinhard Grohe, el bateria Christian Engel, el guitarra Lutz Sommer y el cantante Ernst Nadler.
Su único documento sonoro es este “SWF Session”, extraído de unas sesiones en la radio alemana SWF en 1973.
Su estilo emparentado con los sonidos del hard rock británico y el vanguardismo alemán del krautrock, les haria ganar cierta popularidad actuando en diferentes conciertos junto a bandas mas punteras como Creation, Can o Guru Guru.
Después de actuar en la mencionada radio alemana con una amplia difusión por todo el país teutón, logran participar en uno de los mas grandes festivales de la época en la localidad de Essen al noroeste de Alemania.
Su estilo a medio camino entre los sonidos de las bandas británicas como los primeros Pink Floyd, se fusionan con elementos del vanguardismo alemán con unos sonidos dramáticos y teatrales muy cercanos a sus compatriotas Eloy, Nektar o Jane, pero con un ápice instrumental mas melódico que todos estos.
Cortes como la suite “Fly Away”, es un extraordinario viaje lisérgico y espacial de sonidos progresivos que nos recuerdan a obras tan magnas como “Echoes” de los mencionados PF.
Otros cortes como “Driving High” o “Hear Me When I´m Crying”, están mas cercanos al hard rock de Uriah Heep o Deep Purple, con un imponente órgano pesado que imprime unos contundentes ritmos abrasadores y oscuros, mientras la psicodélica “All The Girls”, se asemeja a los sonidos de finales de los sesenta, para acabar con la bluesy y deudora de The Doors “Can´t Be Myself”.

domingo, 9 de abril de 2023

Aerosmith-Rock In A Hard Place (1982)

El séptimo álbum de Aerosmith “Rock in a Hard Place”, es el trabajo mas extraño de la banda de Boston, al ser el único que fue grabado con una formación diferente a la original.
Publicado en 1982 y en medio de las salidas de tono por parte de su cantante Steve Tyler, la banda había sufrido las bajas de sus dos guitarristas principales Joe Perry y Brad Whitford, quienes habían abandonado, el primero después del anterior “Night in the Ruts” (1979) y el segundo justo al comienzo de este “Rock In A Hard Place”.
Para su sustitución la banda optaría por reclutar al guitarrista Jimmy Crespo, quien ya había participado en el mencionado “Night in The Ruts” y en el guitarrista Rick Dufay.
Con esta extraña e insólita formación, la cual se cerraba con los habituales Tom Hamilton, Joey Kramer y Steve Tyler, graban un álbum que pese a conservar la esencia de los Aerosmith clásicos en algunos momentos, también es cierto que su sonido final dista bastante a todo lo hecho anteriormente por la banda dirigida por la dupla Tyler-Perry.
Aún así hay momentos brillantes como la acelerada rock “Jailbeat”, la rítmica “Lightning Strikes”, la psicodélica “Joanie´s Butterfly” o la pausada heavy rock “Jig Is Up”, mientras que su sonido característico asoma en los cortes “Bitch´s Brew”, “Bolivian Ragamuffin” o en la hard rock “Push Comes to Shove”.

viernes, 7 de abril de 2023

Kingdom Come-Live & Unplugged (1996)

Kingdom Come surgió a finales de los 80 como consecuencia de la continuación de la extinta banda Stone Fury dirigida por el guitarrista alemán Lenny Wolf.
Para ello el guitarrista germano reclutaría al bajista Johnny B.Frank, al bateria James Kottak, al teclista y guitarra Rick Steier y al también guitarrista Danny Stag, por lo que Lenny Wolf dejaría de lado las labores de guitarrista pasando encargarse solo de las voces.
Después de firmar con Polydor la banda entraría en los Little Mountain Studios de Vancouver en Canada y grabaron su primer y homónimo álbum.
El éxito de temas como “Get It On” y “What Love Can Be” junto a un irresistible hard rock moderno y pegadizo influenciado por los sonidos de Led Zeppelin, les aúpa hasta los primeros puestos en las listas norteamericanas consiguiendo un disco de oro por sus ventas.
Sin embargo al mismo tiempo los medios especializados empiezan a acusarles de ser unos meros clones de los mencionados Led Zeppelin y a su sonido extremadamente similar al de la mítica banda británica.
En el siguiente álbum “In Your Face”, Kingdom Come seguirán con la misma pospuesta enfocada en un hard rock espontáneo siempre bajo una notable y exqusita producción con unos formidables arreglos instrumentales.
En 1996 la banda publicó el álbum "Live & Unplugged", el sexto cronológicamente de su carrera, el cual es una especie de repaso a sus mejores y mas celebrados temas en directo, además de un segundo álbum donde la banda interpretaba una serie de canciones en versión acústica.
Aquí están los elementos perfectos para los que fueron considerados los sucesores de las huestes lideradas por Jimmy Page, se consolidaran con un repertorio lleno de canciones zeppelianas con esa inconfundible voz de Lenny Wof, que tiene un rango asombrosamente similar al de Robert Plant, una sección rítmica poderosa y contundente y el sonido de unas guitarras tremendamente intensas y afiladas.
Cortes como las apasionadas y potentes “Living Out Of Touch”, “Blood On The Land”, “Always On The Run”, las zeppelianas “Hope Is On Fire”, “Don´t Care” y “Waht Love Can Be”, contrastan con las apasionadas y sentidas acústicas “Friends”, “Rather Be On My Own”, “Janine” o la soberbia versión del tema de The Beatles “And I Love Her”.

martes, 4 de abril de 2023

Roger Hodgson-Hai Hai (1987)

Cinco años después de su epilogo con Supertramp (...Famous Last Words) y tres desde la publicación de su primer album en solitario (In The Eye Of The Storm), Roger Hodgson volvía a lanzar un nuevo trabajo, esta vez mas empujado por los asuntos contractuales con su compañía discográfica, que por su propio deseo.
“Hai Hai”, un titulo que irónicamente significa en japonés “sí, sí”, fue en parte un album medio experimental en donde el compositor, vocalista y multiinstrumentista británico se alejaba de la propuesta musical de su banda madre, para adentrarse en sonidos mas cercanos al synth pop-rock vanguardista de finales de la década de los 80.
Sin embargo es inevitable encontrar aqui muchos momentos con similitudes al sonido Supertramp, como en el tema “London” o en “Land Ho”, esta ultima compuesta junto a Rick Davies en 1974, que originalmente iba a ir destinada al album “Crime Of The Century” y que nunca fue incluida en ese legendario album.
No obstante Hodgson quiso dejar claro con este disco la idea de desvincularse en cierta medida del sonido de la pesada losa como era el de su banda madre y las lógicas y continuas comparaciones con su carrera en solitario.
Grabado durante gran parte del año 1986 y principios de 1987 en diferentes estudios de California, Roger Hodgson contó con la colaboración de un lujoso plantel de músicos como los baterías Jeff Porcaro, Omar Hakim y Carlos Vega, el bajista Leland Sklar, los teclistas David Paich y Robbie Buchanan o el guitarrista Dan Huff entre otros muchos mas.
“Hai Hai” esta compuesto por una serie de canciones menos comerciales sin dejar de lado su tremenda calidad como las mencionadas y asequibles “Land Ho” y “London”, la rítmica “Who´s Afraid” o la atrayente “Desert Love”, mientras otras como la rock “My Magazine”, la melódica “You Make Me Love You”, la intrigante “Puppet Dance” o la adictiva “House On The Corner”, son temas todos ellos en donde inevitablemente su voz y los inconfundibles teclados de Hodgson dejan un guiño al sonido Supertramp, aunque ciertamente de manera muy sutil y lejana.

domingo, 2 de abril de 2023

The Rolling Stones-Black And Blue (1976)

En 1974 The Rolling Stones lanzaban su duodécimo álbum “It´s Only Rock´n´Roll”, el cual supuso la despedida de su guitarrista Mick Taylor. Este hecho llevaría a que Mick Jagger y Keith Richards buscaran el sustituto ideal para afrontar el futuro de la banda.
Durante algun tiempo se rumorearon los nombres de Rory Gallagher, Jeff Beck o Peter Frampton quienes declinaron la oferta, otros como Harvey Mandel o Wayne Perkins también estuvieron entre los nominados, recayendo el puesto finalmente en Ron Wood.
Ron Wood por entonces aún pertenecía a la banda The Faces y como tal solo podría colaborar como musico invitado en el siguiente álbum de los Rolling, “Black and Blue” publicado a mediados de 1976.
Por lo tanto la formación oficial de la banda en esos momentos estaba compuesta por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Bill Wyman, mientras que Ron Wood aparecería como músico invitado, donde además también se encontraban Billy Preston, Nicky Hopkins, Ian Stewart y los mencionados Harvey Mandel y Wayne Perkins.
“Black and Blue” fue grabado en diferentes estudios de Munich, Nueva York y Florida bajo la producción de los propios Jagger y Richards y otros productores entre los que se encontraban Glyn Johns. Este nuevo álbum contiene un repertorio basado en un estilo algo alejado del habitual e inconfundible rock´and´roll de los Rolling Stones, con una coleccion de temas diversos, en donde salen a relucir sonidos como el reggae y el funk, además de una serie de canciones enfocadas al jam instrumental.
Una faceta instrumental que opacaba de alguna manera las melodías vocales y que le llevaría ser considerado un album controvertido y transitorio, siendo recibido con cierto estupor por una parte de sus millones de fans.
Sin embargo el álbum terminaría logrando un disco de platino por sus ventas, un meritorio numero uno en las listas norteamericanas y un segundo lugar en las británicas.
La funky “Hot Stuff” abre este álbum con un ritmo discotequero, mientras el sonido clásico de los Stones esta presente en “Hand Of Fate”, con la siguiente “Cherry Oh Baby” vuelven a adentrarse en otros meandros musicales, esta vez con el reggae, finalizando la primera cara del album con la vibrante y espléndida jam “Memory Motel”. La segunda cara comienza de igual manera con la jam “Hey Negrita”, que sin embargo no tiene la intensidad de la anterior. Para acabar este versátil y atractivo disco, aparecen la stoniana “Melody”, la sentida balada “Fool To Cry” y la chulesca rock´n´roll “Crazy Mama” .

miércoles, 29 de marzo de 2023

Ambrosia-Ambrosia (1975)

Ambrosia son sin duda una de las bandas mas exquisitas y refinadas que hayan existido jamas, sus fabulosas armonías vocales, sus melodías pegadizas, a la vez que complejas y arregladas y sus composiciones impactantes los colocaron en la cuspide de los sonidos del pop sinfónico de los setenta.
Ya en un anterior post se relata una pequeña biografía de esta sobria y exquisita banda, por lo que aquí solo vamos a centrarnos en su primer y antologico album debut.
Publicado en 1975 bajo el sello Warner Bros. y bajo la supervisión en las labores de producción de Alan Parsons, en esta primera entrega Ambrosía muestra un híbrido entre las complejidades instrumentales de bandas como Yes y las armonías vocales y melodícas de The Eagles.
Con un soberbio trabajo de guitarras y teclados, Ambrosia muestra en este debut una gran creatividad que navega entre el sincronismo mas arraigado y el pop mas adictivo.
La psicodélica y a la postre su tema mas emblemático "Nice, Nice, Very Nice", es la que inicia este album de manera extraordinaria, mientras la melódica "Time Waits For No One", pone el color folk con esos sonidos de las balalaikas y el sabor inconfundible de la década de los sesenta, la funk pop "Holdin´On To Yesterday" y la country acid rock "World Leave Me Alone", son el contrapunto a la bucólica "Make Us All Aware". De entre el resto de cortes destacan, la mas cercana a los sonidos blues "Mama Frog", con un ritmo bluesy y funk sobre unas estructuras jazzisticas y la deudora de los sonidos sureños "Drink Of Water", un himno pacifista y que se convierte en el mejor epilogo para cerrar este album.
Este seria con mucho el lanzamiento de Ambrosia mas creativo y progresivo, que poco a poco se iría derivando hacia sonidos mas comerciales e intensos pero de innegable calidad hasta 1982, año en el que lanzaron el quinto y ultimo album de la banda.


domingo, 26 de marzo de 2023

Manassas-Manassas (1972)

Una vez había acabado la multitudinaria (al mismo tiempo que conflictiva entre sus integrantes) gira posterior al album “Deja Vu” de Crosby, Stills, Nash and Young, cada uno decidió seguir su propio camino, dejando atrás y de manera momentánea una de las mayores súper bandas jamas creadas.
Y seria Stephen Stills quien primero moviera ficha creando una nueva banda llamada Manassas, para lo cual llamaría al ex Byrds y ex Flying Burrito Brothers, Chris Hillman, al también ex Flying Burrito Brothers, Al Perkins y algunos de los músicos que habían participado en las grabaciónes de “Deja Vu”, como el bateria Dallas Taylor y el bajista Fuzzy Samuels.
Con la incorporación de varios integrantes mas, entre los que estaban Paul Harris, quien por entonces pertenecía a la banda de B.B.King como organista y al percusionista ex Pacific Gas and Electric, Joe Lala, ademas de las colaboraciones especiales de varios músicos invitados como el bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, el líder de Grateful Dead, Jerry Garcia a la pedal steel guitar y Malcolm Cecil en los teclados, entran en los estudios Criteria de Miami y graban el doble album “Manassas”, el primer trabajo de esta súper banda de country y rock.
Dividido en cuatro caras con diferentes subtítulos, este primer album titulado hononimamente fue uno de los grandes lanzamientos de la década y aun hoy en día sigue considerado un album extraordinario.
En la cara A del primer disco, titulado “The Raven”, podemos disfrutar de una mezcla de rock con fusiones latinas y entre las que destacan “Song Of Love”, con el sonido inmenso de las guitarras de Stills y Perkins, la fascinante “Rock & Roll Crazies / Cuban Bluegrass”, la jam rock “Both of Us” o la meritoria “Anyway”. Los sonidos campestres y rurales aparecen en el segundo disco “The Wilderness”, en ella aparecen cortes que se mueven entre los sonidos del country y el bluegrass como “So Begins the Task”, “Fallen Eagle, “Colorado” o “Don´t Look at My Shadow”.
Para el tercer disco titulado “Consider” los sonidos son orientados al folk rock con destacados temas como “Johnny´s Garden”, “It´s Doesn´t Matter” o "The Love Gangster”.
Cerrando este doble album con el cuarto disco subtitulado “Rock & Roll Is Here”, que como su titulo deja entrever es un homenaje a los sonidos blues y rock que comienza con las deudoras a los sonidos de los mejores CSNY, “Waht to Do” y “Right Now”, la epopeya jam “The Treasure” y la blues acústica “Blue Man”, dedicado a tres de los grandes que habían fallecido en los anteriores dos años, el guitarrista Jimi Hendrix, el cantante Al Wilson de los Canned Heat y el guitarrista de los Allman Brothers, Duane Allman, todo un soberbio colofón a un album tan grande y apoteósico como la carrera de todos los legendarios músicos que intervinieron en su elaboración.

jueves, 23 de marzo de 2023

Pure Prairie League-Bustin´Out (1972)

Pure Prairie League son una de las bandas mas importantes del country rock norteamericano que a menudo es olvidada en los anales del rock, pese a contener una carrera llena de grandes obras, algunas de ellas indispensables dentro de la historia de la música popular americana
Originarios de Columbus en Ohio, su orígenes se remontan a mediados de 1969 cuando el guitarrista Craig Fuller, el bajista Jim Lanham y el bateria Tom McGrail fundan una banda a la cual denominan Pure Prairie League.
Después de conseguir un contrato con el sello RCA reclutan al guitarrista John David Call y graban su album debut que fue lanzado a principios de 1972.
Ya en este primer album aparece en la portada el iconico “Luke”, un personaje ficticio, obra del famoso ilustrador Norman Rockwell, el cual se convierte en el distintivo del grupo.
Pese al buen repertorio de country rock de este primer album, este pasa totalmente desapercibido, lo que anima a la banda a componer y grabar un segundo album “Bustin´Out”, que saldría publicado a finales del mismo año 1972.
Sin embargo para este segundo album la banda había sufrido algunos cambios, quedando solo Fuller como miembro fundador, conformado el resto por el bateria William Frank Hinds y el guitarrista George Ed Powell, ademas de las colaboraciones del guitarrista de la banda de David Bowie, Mick Ronson, el teclista Michael Connor o el bajista James Rolleston entre otros músicos.
Este vez el album lograría mejores resultados gracias a su single “Amie” que lograría entrar en las listas y a un repertorio de grandes canciones.
En los sucesivos años la banda mantendría una privilegiada posición en el mundo del country rock norteamericano publicando una serie de albumes interesantes como “Two Lane Highway” (1975), “If The Shoes Fits” (1976), “Just Fly” (1978) o “Firin ´Up” (1981), este ultimo suavizaban su propuesta con un country rock mas comercial logrando su mejor posición en las listas de éxitos.
Un año después llegaría su ultimo trabajo “Something In The Night”, con el cual la banda se disolvería hasta el año 2005, cuando volverían a reunirse para publicar “All In Good Time...” la ultima obra de esta banda norteamericana.
Durante todos estos años Pure Prairie League han dejado tras de si una serie de albumes y canciones que son parte de la historia del country rock como “Amie”, “Two Lane Highway”, “That´ll Be Tha Day”, “I Can´t Stop The Feelin” o “Let Me Love You Tonight”, convirtiendola en una de las bandas de culto norteamericanas.

lunes, 20 de marzo de 2023

Led Zeppelin-Led Zeppelin I (1969)

El primer album de Led Zeppelin fue su trabajo menos variado musicalmente con respecto a todos sus siguientes lanzamientos, sin embargo eso no supone que este no sea uno de los debut mas antológicos de la historia de la música rock.
Hasta la llegada de este album nadie había sonado como Led Zeppelin lo logran aquí, basado en unos simples riffs de guitarras, solos imborrables, unas voces freneticas y gritonas y un ritmo de bateria y bajo enérgico y explosivo.
Sin embargo también levantaría cierta polémica al usar Jimmy Page algunas partes de varias composiciones ajenas para armar parte de sus temas como el concepto básico utilizado en ”Danzed and Confused” que tomaría “prestado” de Jake Holmes.
Las raíces blues son el denominador común de prácticamente todo el album como las bluesy psicodélicas “Danzed and Confused”, ademas de “You Shook Me” y “I Can´t Quit You Baby”, la folky blues “Babe i´m Gonna Leave You”, o las blues rock “How Many More Times” y “Good Times Bad Times”, mientras la cara poderosa de la banda esta presente en la hard rock “Communication Breakdown”, al mismo tiempo aparecen momentos mas idilicos como la reposada e hipnotica “Your Time Is Gonna Come” o la folk instrumental “Black Mountain Side”.
Considerado uno de los mejores 50 albumes de la musica rock, entre otras cuestiones por introducir nuevos conceptos, es al mismo tiempo uno de los discos mas vendidos de la historia, con unas ventas que superan con creces los 20 millones de copias a nivel mundial

viernes, 17 de marzo de 2023

Jethro Tull-Aqualung (1971)

En 1971 Jethro Tull publicaron su cuarto album “Aqualung”, un trabajo que dejaría huella y que marco un hito en la historia de la banda y de la musica rock.
En esta nueva entrega la banda presentaba varias novedades con respeto a su anterior formacion, para empezar su bajista fundador Glenn Cornick habia sido sustituido por Jeffrey Hammond-Hammond, ademas se había ampliado esta, con el teclista John Evan y por otro lado el arreglista David Palmer pasaba a pertenecer por derecho propio como miembro oficial de Jethro Tull después de varios albumes como músico colaborador.
Estructurado a modo conceptual “Aqualung" se divide en dos partes bien diferenciadas, una primera que trata la decadencia de la moralidad y el empobrecimiento de una parte de la población y una segunda en donde la religión y la hipocresía de la iglesia son dianas en el punto de mira de las sarcásticas letras de Ian Anderson.
Grabado en los reformados estudios de la Island en Londres, los cuales se habían dotado de la mas alta tecnología punta de la época, fue producido por el propio Ian Anderson junto a Terry Ellis.
Musicalmente se alternan los temas eléctricos con los acústicos, con un acercamiento en las primeras hacia los temas duros del hard rock progresivo como “Hymn 43”, “Cross-Eyed Mary”, “Locomotive Breath”, “My God”, “Wind Up” y el hononimo “Aqualung”, mientras la faceta folk esta presente en los cortes “Mother Goose”, “Cheap Day Return”, “Wond´ring Aloud” y “Slipstream”.
Con varios discos de platino por sus enormes ventas, alcanzando los primeros puestos en las listas a ambos lados del Atlántico, “Aqualung” se convirtió en su album mas aclamado para los fans del progresivo y recibiría las alabanzas de la critica musical de la epoca.


martes, 14 de marzo de 2023

Thin Lizzy-Live And Dangerous (1978)

“Live And Dangerous” es otro de esos míticos dobles en directo de la década de los 70. Grabado en la mejor época de la banda irlandesa Thin Lizzy, justo en las giras de presentaciónes de su séptimo y octavo album, “Johnny The Fox” (1976) y “Bad Reputation” (1977).
Por entones la banda liderada por el bajista y cantante Phil Lynott contaba en sus filas con el bateria Brian Downey y los guitarristas Robbie Robertson y Scott Gorham, es decir la misma formación que había entrado en el estudio para los dos anteriores discos.
El repertorio de este doble album fue extraído de diferentes conciertos ofrecidos durante finales de 1976 y los meses finales de 1977 durante las giras británicas y en Canada y fue producido, no sin cierta polémica, al ser acusado de estar demasiado retocado en los estudios por el productor Tony Visconti.
El repertorio que completa este doble Lp esta repleto de clásicos del grupo cargados de enérgico y explosivo hard rock, en donde las guitarras al unísono de Roberston y Gorham suenan poderosas y afiladas, mientras la sección rítmica contundente y precisa de Lynott y Downey muestran el por que esta banda fue una de las mas grandes del genero. Cortes como “Emerald”, “Cowboy”, “Jailbreak”, “The Boys Are Back in Town”, “Dancing in the Moonlight” o “Still in Love With You” conforman un album espectacular y repleto de feeling, vigorosidad y poderío a raudales.
“Live And Dangerous” lograría colarse hasta la segunda posición en las listas británicas, consiguiendo varios discos de platino y unas ventas a nivel mundial que superaron el millón de copias, obteniendo con ello el lanzamiento mas exitoso de toda la carrera de Thin Lizzy y de paso convertirse en uno de los directos mas aclamados de la historia del hard rock.

sábado, 11 de marzo de 2023

Black Pearl-Black Pearl (1969)

Otra oscura banda de finales de los 60 fueron Black Pearl, originarios de Boston, tuvieron que trasladarse a las soleadas costas de San Francisco en donde tuvieron un moderado éxito a finales de 1969 y principios de los 70 con varias publicaciones muy buscadas por los coleccionistas en la actualidad.
Esta banda con una formación de tres guitarristas fueron una de las primeras que se movieron en el hard rock psicodélico con unas fuertes raíces en el R&B y en las sustancias como el LSD.
Parte de su formación venia precedida de otra banda bostoniana llamada The Barbarians, y estaba compuesta por el enérgico y visceral cantante B.B. Fieldings, el bateria Oak O´Connor, los guitarristas Tom Mulcahy, Jeff Mackay y Bruce Benson y el bajista Geoffrey Morris.
Una vez instalados en San Francisco lograron grabar un album bajo el sello Atlantic que lograría colarse entre los 100 primeros en el Billboard, para posteriormente grabar su epitafio "Black Pearl Live", con el cual daban por finalizado su periplo musical regresando a Boston y desapareciendo en la inmensidad del tiempo.
Este primer album contenía nueve pistas entre las que destacaban las lisérgicas rock "Crazy Chicken" y "Thinkin´Bout The Good Times", la R&B "White Devil”, la psicodélica "Mr Soul Satisfaction" o la rítmica "Climbing Up The Walls", todas ellas con un claro denominador común; la interacción de los tres guitarristas con enérgicos y pesados riffs y solos de guitarras y la poderosa voz de Fieldings.
Posteriormente la revista Rolling Stone History of Rock and Roll, los catalogaría como una de las primeras bandas del temprano hard rock lisérgico norteamericano.

miércoles, 8 de marzo de 2023

Manfred Mann Chapter Three-Manfred Mann Chapter Three (1969)

Manfred Mann Chapter Three, fue la continuación de la banda de pop ( Chapter Two ) que encabezaron las listas de éxitos durante gran parte de la década de lo 60.
Este tercera dinastía estaba mas enfocada a los sonidos jazzisticos y progresivos, la cual solo lanzaron dos albumes, este “Manfred Mann Chapter Three” (1969) y el siguiente “Volumen Two” (1970).
Fundada en 1969, su formación ademas del núcleo principal y líderes de la banda; Manfred Mann y Mike Hugg (ambos teclados, voces y arreglos de cuerda), estaba compuesto por el bateria Craig Collinge, el bajista y arpa eléctrica Steve York y el saxo y flauta Bernie Living.
Ademas de la banda, en sus dos albumes participarían diferentes músicos colaboradores como el guitarrista Brian Hugg, o una amplia sección de vientos.
Esta segunda encarnación es un claro ejemplo de como la banda fue progresando estilísticamente de los sonidos poperos de principios de los 60 con éxitos como “Do Wah Diddy” o “Sha La la”, hacia un estilo progresivo y espacial con la versión posterior y definitiva denominada Manfred Mann Earth Band.
Por lo tanto podríamos definir estos dos albumes como transitorios, pero con un fascinante sonido de jazz rock progresivo, con grandes metales y órganos fuzz distorsionados, que le otorgan una gran profundidad musical.
El estilo de su primer album esta basado fundamentalmente en temas de formato verso y coro antes de explotar en excursiones instrumentales, lo que las hace mas inteligentes que llamativas.
El tono blues de la inicial “Travelling Lady”, ya no deja de entrada, entrever el sendero por el cual discurrirá el resto del album, en donde sobresalen la psicodélica “You´re A Better Man Than I”, la instrumental jazzistica y progresiva “Konekuff”, la siniestra free jazz “Devil Woman”, o la blues jazz “Time”, con esos segmentos vocales y una instrumentación de vientos y metales magníficos. El resto mantiene el tono psicodélico, aunque con una menos complejidad instrumental, como “One Way Glass” o “Ain´t It Sad”, que le otorgan al album bastante variedad y equilibrio.
Un año después saldría el segundo y ultimo album, en donde seguían en una linea musical continuista, antes de reconvertirse en los mencionados Manfred Mann Earth Band.


domingo, 5 de marzo de 2023

Gravy Train-(A Ballad Of) A Peaceful Man (1971)

En 1971 Gravy Train lanzaba su segundo larga duración, ”(A Ballad Of) A Peaceful Man”, el cual fue grabado con los mismos componentes del debut “Gavy Train”.
Esa formación estaba compuesta por el guitarrista y cantante Norman Barrett, el teclista J.D. Hughes, el bateria Barry Davenport y el bajista Lester Williams.
Publicado bajo el sello progresivo Vertigo y grabado en los famosos Olympic Sound Studios de Londres fue producido por Jonathan Peel.
En este segundo album Gravy Train lograría completar uno de los grandes trabajos del rock progresivo de principios de la década, que pese a la inicial y alejada de su proposición sinfónica como es la comercial “Alone In Gerogia”, pronto la banda se reactiva y lo constatan con la siguiente y hononima pieza, con unas sobresalientes melodías bajo la voz inconmensurable de Norman Barrett, con sonidos de flautas, mucho dinamismo entre momentos pausados y otros mas acelerados y unas grandes orquestaciones.
La acústica “Jules Delight” muestra su faceta folk, mientras “Messenger” electrifican ese folk en una de los momentos cumbres del disco con una instrumentación sublime de flautas, mellotrones, guitarras y unas preciosas melodías vocales.
En la parte final del album aparecen las rock “Anybody Hear Me” y “Won´t Talk About It” que se convierten en los momentos mas enérgicos, acabando con la jazz rock “Old Tin Box” y la suave y exótica “Home Again”, con la cual perfeccionan un magnifico disco del genero progresivo de principios de los 70.

jueves, 2 de marzo de 2023

Jefferson Starship-Spitfire (1976)

“Spitfire” fue el tercer album de Jefferson Starship y décimo de la saga Jefferson, sin contar con los trabajos de Hot Tuna, la otra banda paralela de la dinastía compuesta por Jack Cassidy y Jorma Kaukonen. En esta tercera entrega su guitarrista Craig Chaquico cobra un gran protagonismo al componer cuatro de las nueve canciones que componen el album, ademas de ser una de las piezas destacadas con su inconfundible guitarra en resultado final de la obra.
Sin embargo el estilo del grupo cada vez se va derivando hacia los sonidos mas pegadizos y comerciales, sin dejar de lado la complejidad característica de los temas que Paul Katner solía imprimir al estilo de Starship. Aún así, aquí encontramos piezas muy destacadas como la psicodélica “Cruisin´”, la oscura con aires gospel “Hot Water” con la voz sensible de Grace Slick, la compleja “St. Charles”, la progresiva “Song To The Sun / Ozymandies / Don´t Let It Rain”, o las melódicas “With Your Love” y “Switchblade”.
Para acabar con la country rock “Big City” y la vigorosa “Love Lovely Love”, consiguiendo con todas ellas un album ecléctico pero al mismo tiempo homogéneo y muy cohesionado.
“Spitfire” no lograría las ventas ni el mismo éxito que el anterior “Red Octopus” pero si alcanzaría un disco de platino y un tercer puesto en las listas del Billboard norteamericano.


martes, 28 de febrero de 2023

J.J. Cale-Troubadour (1976)

Este fue el album que influiría de manera decisiva en Mark Knopfler y sus Dire Straits (al menos en sus dos primeros albumes), también el que contiene una de las canciones míticas de J.J.Cale “Cocaine”, que posteriormente popularizara Eric Clapton y al mismo tiempo el que consolidaría el estilo “Tulsa Sound”, un subgénero basado en el folk, el blues, el country, el jazz y el rockabilly y que convirtió a J.J.Cale en una de las leyendas de la música norteamericana del siglo 20.
Pero hasta llegar aquí J.J.Cale ya llevaba tras de si mas de una década de carrera musical, la cual había empezado a principios de los sesenta junto al ilustre Leon Russell.
En 1965 una canción suya “After Midnight”, se convierte en un pequeño éxito y al año siguiente llegaría su primera publicación con el grupo The Leathercoated, que sin embargo no obtiene el éxito deseado.
Esta decepción le lleva a mudarse a Tulsa en Oklahoma, en donde después de firmar con el sello local Shelter grabaría su primera obra en solitario “Naturally” aparecido en 1971.
En este primer album J.J.Cale mostraba su enorme sensibilidad con un trabajo repleto de aires blues, jazz, folk y country, con una serie de canciones intensas y contenidas, y que contiene dos de sus clásicos “Call Me The Breeze” y la mencionada “After Midnight”.
En los siguientes años Cale publicaría el mas dinámico “Really” (1972) y mas tarde “Okie” (1974), en donde de manera progresiva incluye otros géneros musicales como el gospel pero sin perder un ápice su personalidad, continuando con sus exploraciones en las raíces de la música norteamericana.
Dos años después con “Troubadour”, culmina su madurez compositiva mostrando un album mas versátil y al mismo tiempo mas consolidado en su propuesta musical.
Repleto de canciones inspiradas y brillantes como la mencionada “Cocaine”, la juguetona “I´m A Gypsy Man”, la rítmica "Let Me Do It To You”, la planeadora “Hey Baby”, la atmosférica bluesy “Super Blue” o la ágil “Ride Me High”.