sábado, 30 de noviembre de 2024

Magellan-Impending Ascension (1993)

Herederos del sonido vanguardista americano de los años 70 como Rush o Kansas, Magellan es una banda formada a mediados de los 80, considerada uno de los buques insignia de la segunda ola del rock progresivo mundial.
Formada por los hermanos Trent y Wayne Gardner, (teclados y guitarras respectivamente),  junto al bajista Hal Stringfellow publicaron su álbum debut “Hour Of Restoration” en 1991, en el cual presentaban una compleja suite titulada “Mana Carta”, un disco conceptual que versaba sobre la vieja Inglaterra, mezclando elementos del rock progresivo clásico con el metal de manera única y original.
Con “Impending Ascension”, su siguiente larga duración, Magellan siguieron en una línea continuista, aunque con una mejora en la dirección musical y un gran equilibrio sobre los arreglos, todo ello conjugado con un nivel aún mas refinado en sus habilidades instrumentales.
Sus grandes referencias aquí siguen siendo Kansas y las bandas británicas del progresivo sinfónico de los 70, añadiendo toques sutiles del neo progresivo fusionado con el metal, un factor que ampliaba su paleta de sonidos al infundir un aire moderno a su estilo sinfónico.
Son los extensos “Estadium Nacional”, “Waterfront Weirdos” y “Storms and Munity”, los que mejor definen ese peculiar estilo, mientras que la impactante instrumental “No Time For Words”, aunque en cierta medida podría sonar pretenciosa, es al mismo tiempo un signo manifiesto del enorme talento de los hermanos Gardner en el plano compositivo e instrumental.

miércoles, 27 de noviembre de 2024

Samson-Head On (1980)

Encuadrados bajo la bandera de la NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), Samson fueron otra de las bandas pioneras del genero, la cual tiene aún mas relevancia por ser la formación en donde Bruce Dickinson demostraría su talento como vocalista antes de pertenecer a los grandiosos Iron Maiden.
Formada en 1977 por el guitarrista Paul Samson, el resto de la banda estaba compuesta por Chris Aylmer al bajo, Barry Graham “Thunderstick” a la batería y el mencionado Bruce Dickinson a la voz principal.
Después de un meritorio debut “Survivors” (1979), la banda publicaba un año después “Head On”, el cual esta considerada una de las piedras angulares del genero en donde combinaban perfectamente el heavy metal y el hard rock, destacando los poderosos riff del guitarrista Paul Samson y la tremenda voz de Dickinson.
Repleto de cortes de gran calidad como “Hammerhead”, “Too Close To Rock”, “Manwatcher” o “Hard Times”, este “Head On” es uno de esos álbumes que enganchan por su adictivo ritmo y sus pegadizas melodías.
Con este segundo trabajo la banda obtendría su mejor registro comercial, logrando un merecido top 30 en las listas británicas y unas ventas considerables en el Reino Unido.

domingo, 24 de noviembre de 2024

Savatage-Gutter Ballet (1989)

Esta formidable banda norteamericana tuvo unos comienzos bastante titubeantes comercialmente a pesar de publicar una serie de discos muy interesantes enfocados al heavy metal progresivo.
Fundada por los hermanos Jon y Chris Oliva a finales de los setenta, tuvieron que esperar diez años para que su enorme calidad fuera reconocida gracias a su cuarto álbum “Hall Of The Mountain King” y al siguiente “Gutter Ballet”, donde las resonancias progresivas y unos efectivos arreglos fueron mas que patentes y notorios.
En este nueva entrega la banda se aventura adentrando su estilo en los sonidos mas complejos y elaborados con un repertorio cargado de estructuras progresivas sin dejar de lado su característico y glorioso heavy metal .
“Gutter Ballet” tiene entre sus surcos un arsenal de composiciones heroicas como la formidable que da titulo al álbum, la brillantísima “When The Crowd Are Gone”, la dinámica y deslumbrante “Of Rage Of War” o la desoladora “Hounds”.
Pese al enorme potencial y unas criticas muy favorables, el álbum no lograria superar comercialmente a su anterior obra en las listas, aunque sin embargo les abriría la puerta a cientos de miles de fans al metal progresivo alrededor del mundo y de paso se convirtieron en una de las bandas de culto mas apreciadas de la década de los ochenta.

jueves, 21 de noviembre de 2024

Pendragon-The Masquerade Overture (1996)

Pendragon son unas de las bandas clásicas del llamado neo progresivo, que junto a Marillion, IQ, Pallas o Galahad, han sido la punta de lanza de un genero que esta derivado del rock progresivo tradicional de los 70.
Con obras tan interesantes como su debut "The Jewel"(1985) o los siguientes "Kowtow" (1988), "The World" (1991) y "The Window Of Life" (1993), la banda liderada por el guitarrista y cantante Nick Barrett, lograron su cenit creativo con su quinto álbum titulado "The Masquerade Overture", facturando un disco de excelente producción y una soberbia musicalidad.
Además de Barret, Pendragon esta formada por Clive Nolan (teclados), Peter Gee (bajo) y Fudge Smith (batería).
Compuesto por siete cortes, "The Masquerade Overture" este repleto de grandes capas de teclados sinfónicos y atmosféricos y a los melódicos y brillantes solos de guitarra, contribuyendo con todo ello a los enormes y sublimes momentos que nos retraen a los primeros Génesis por su estilo pastoral e instrumental y a los Pink Floyd mas espaciales como queda demostrado en las deliciosas "As Good As God" y "The Shadow".
Sin embargo son las emocionantes epopeyas "Masters Of Illusion" y "Guardian Of My Soul", los cortes mas destacados de un álbum que esta a la altura de obras magnas del estilo neo progresivo como son "Scrip For A Jester´s Tear" de Marillion, "The Wake" de IQ, o "The Sentinel" de Pallas.

lunes, 18 de noviembre de 2024

Tool-Ænima (1996)

Esta banda creada en Los Ángeles a principios de los 90, son pioneras de la escena del metal progresivo tal y como la conocemos en la actualidad.
Formada por Maynard Keenan, Adam Jones, Paul D´Amour y Danny Carey, son mundialmente conocidos por su lírica inquietante y su estilo creativo novedoso.
Con un primer y elaborado disco titulado “Undertown”, aunque alejados de lo que estaría por llegar musicalmente, lograron captar la atención del mundo con una mezcla de sonidos alternativos, un tono sombrío y ciertas influencias progresivas.
Tres años mas tarde llegaría una de sus obras cumbre, "Aenima”, un álbum que recibiría grandes elogios y un paso adelante con respecto a su debut.
Aquí la banda logra alcanzar la perfección musical comenzando por su lírica repleta de espiritualidad e imágenes guiados por su carismático vocalista Maynard Keenan.
La música aquí se torna enrevesada al mismo tiempo que deslumbrante, con sonidos épicos de metal y vanguardia.
La compleja “Stinkfirst” es un claro síntoma de lo dicho anteriormente, mientras que la voluminosa “Eulogy”, la terrorífica “Aenema” o la extraordinaria “Third Eye” conforman una de las obras fundamentales de la música rock de la década de los 90.

viernes, 15 de noviembre de 2024

Alice In Chains-Dirt (1992)

Alice in Chains fueron junto a Nirvana, Pearl Jam, Temple Of The Dog, Soundgarden y Stone Temple Pilots, los máximos abanderados del sonido Grunge, nacido en Seattle.
Fundada en esa ciudad en 1987 por Jerry Cantrell, Laney Staley, Mike Starr y Sean Kinney, su principal característica era su enérgico sonido muy cercano al heavy metal mas visceral y áspero, alejados de los sonidos alternativos, el garaje o el punk rock de sus coetáneos.
Con su segundo álbum “Dirt”, la banda alcanzaba la madurez necesaria para consolidar su estilo con un álbum medio conceptual sobre la temática del consumo de la heroína, una sustancia que era por entonces, la principal adicción de su cantante Laney Staley.
En este disco la banda muestra la furia y la violencia con tintes tenebrosos durante casi todo el álbum como se puede apreciar en los cortes “Rooster”, “Rain When I Die”, “Sickman”, “Dam That River” o “Them Bones”.
Sin embargo la banda también sabe conjugar esa tremenda furia con otros temas mas melódicos y serenos como “Down In A Hole”, o la oscura hard rock “Rooster”.
“Dirt” esta considerado una de las obras capitales del genero y al mismo tiempo uno de los discos del sonido de Seattle mas exitosos, logrando media docena de discos de platino y un sexto puesto en las listas del Billboard.

martes, 12 de noviembre de 2024

Golden Earring-Moontan (1973)

Nacidos a mediados de los 60 bajo la etiqueta del pop rock básico con elementos beat, Golden Earring es una de las mas importantes bandas holandesas de todos los tiempos, que con el pasar de los años irían evolucionando hacia un estilo de hard rock progresivo, y que durante gran parte de la década siguiente lanzaron una serie de trabajos que triunfaron a nivel mundial, los cuales están considerados hoy en día obras de culto dentro de la música rock .
En 1973 esta legendaria banda lanzaba su noveno álbum, “Moontan”, en el que además de consolidarse universalmente, se convirtió en su obra cumbre.
Esta progresión que ya venia cimentado con las anteriores obras “Golden Earring” (1970), “Seven Tears” (1971) y “Together” (1972), tiene sus frutos en “Moontan”, en donde además de la antológica canción “Radar Love”, todo un clásico inmortal de la música rock, contiene una sabia mezcla de hard rock, blues y sonidos progresivos con asombrosos desarrollos instrumentales.
Aparte de la mencionada “Radar Love”, aquí nos encontramos irresistibles cortes como la visceral y psicodélica “Candy´s Going Bad”, la progresiva “Are You Receiving Me”, o la hipnótica “The Vanilla Queen”, mientras que las melodías del pop rock con suntuosos arreglos aparecen en las meritorias “Suzy Lunacy” y “Just Like Vince Taylor”.
Un disco de oro, y cerca del millón de copias vendidas entre el LP y el single “Radar Love”, avalan este fenomenal álbum de los míticos Golden Earring.

sábado, 9 de noviembre de 2024

Heart-Heart (1985)

Después de cinco álbumes sobresalientes, los cuales habían cosechado grandes éxitos y millones de copias vendidas alrededor del mundo, Heart habían lanzado dos nuevos trabajos que sucumbieron creativamente y fueron menospreciados por sus fans mas acérrimos, resintiendo la armonía hasta esos momentos exitosa de la banda.
Eso conllevaría a dos deserciones, por un lado abandonaría Michael DeRosier, sustituido por Denny Carmassi y por otro el bajista Steve Fossen, quien seria reemplazado por Mark Andes.
Varios años antes el guitarrista Roger Fisher también había abandonado la nave por discrepancias con el resto de integrantes.
Este hecho significaría que las hermanas Nancy y Ann Wilson lideraran junto al guitarrista Howard Leese los derroteros del grupo, imponiendo sus criterios y ideas sobre el estilo a seguir.
A partir de aquí la banda abandona el hard rock con ramalazos de folk rock y los sonidos zeppelianos y se adentran definitivamente en los terrenos del rock melódico.
Con estas nuevas ideas llegarían los fabulosos “Heart” (1985), “Bad Animals” (1987) y “Brigade” (1990).
Centrándonos en el primero de ellos, el cambio de estilo también se repercute en un nuevo look y un sonido mas cristalino, además de una producción impecable, logrando con todo ello un álbum magistral repleto de brillantes temas como  “Shell Shock”, “If Looks Could Kill”, “Nobody Home”, “These Dreams” o “Never”.
“Heart” lograría colarse en la primera posición de las listas norteamericanas, mas de seis millones de copias vendidas y una nominación al mejor álbum en los premios Grammy.

miércoles, 6 de noviembre de 2024

Howard Leese-Secret Weapon (2009)

La carrera del guitarrista y compositor norteamericano Howard Leese es tan productiva como exitosa, desde sus comienzos allá por finales de los 60 como líder de las bandas The Zoo y Mad Dog con los que publicaría los álbumes "The Zoo Presents Chocolate Moose” (1968) y "Down Of The Seventh Sun" (1969) respectivamente, pasando por su posterior participación como miembro de la famosa banda Heart, con los que conseguiría una brillantísima y exitosa carrera publicando media docena de algunos de los mejores y mas vendidos discos del rock melódico y el hard rock de los setenta y ochenta, o sus colaboraciones junto a otros artistas como Randy Meisner de The Eagles, Lita Ford, o Paul Rodgers.
Ya en el 2008 y después colaborar habitualmente con este ultimo y sus reformados Bad Company, decidió grabar su primer álbum en solitario para el cual contaría con la colaboración del propio Paul Rodgers, además de Joe Lynn Turner, Keith Emerson, Jimi Jamison o Keith St. John entre otros.
Con semejante plantel de músicos de altísimo nivel, Howard grabaría "Secret Weapon", todo un recital de buen rock en los que conjugan varios estilos que van desde los poderosos hard rock hasta cortes mas ligeros de folk rock o acercamientos al rock progresivo.
Desde la inicial y enérgica "Alive Again", Leese deja patente su impronta calidad compositora y de paso un claro guiño a su esplendido pasado junto a sus entrañables Heart con la voz del inconmensurable Joe Lynn Turner en un contundente hard rock adictivo. El rock americano de raíces esta presente en la sureña "Hot to Cold", la sinfónica e instrumental "33 West Street" es el momento mas progresivo del álbum en donde Keith Emerson comparte la dualidad instrumental con sus imponentes teclados con la poderosa guitarra de Leese. Mientras "Rada´s Theme" otro brillante tema instrumental, las melódicas e irresistibles “The South Summit” y "In These Eyes" o el blues rock "I´ve Been Leavin´ You", demuestran la enorme calidad de un disco sobresaliente de gran rock americano.

domingo, 3 de noviembre de 2024

Riverside-Second Life Syndrome (2005)

Riverside esta considerada una de las bandas abanderas del rock progresivo del siglo 21, que con una serie de álbumes enfocados en los sonidos oscuros del metal y las atmósferas vanguardistas del space rock, se han labrado una impresionante reputación entre los prog heads actuales.
Con un primer y sorprendente trabajo publicado en el año 2003, “Out Of Myself”, en donde las influencias de los Pink Floyd mas sombríos eran mas que evidentes, Riverside volverían varios años después con otro monumental trabajo en donde derivarían su sonido hacia los derroteros del heavey metal progresivo.
Esta notable formación polaca constituida por Mariusz Duda (vocalista, bajo y guitarras acústicas), Piotr Grudziński (guitarra), Michał Łapaj (teclados) y Piotr Kozieradzki (batería y percusión), volverían a crear otro álbum concepto con este “Second Life Syndrome”, mostrando sobradamente la inspiración creativa de todos sus miembros.
Desde la inicial “Volte-face”, un pesada canción atmosférica, la banda muestra los complejos y pegadizos riff´s de guitarra habituales en el death metal como en “Dance With The Shadow”, fusiones mas convencionales con agradables y hermosos solos en cortes como “Conception You“ y “I Turn You Down” o temas progresivos al mas puro estilo de Porcupine Tree en “Artificial Smile”.

jueves, 31 de octubre de 2024

Lynyrd Skynyrd-Second Helping (1974)

1974 seria el año de la publicación de uno de los discos clásicos del southern rock, como fue el segundo álbum de los incombustibles Lynyrd Skynyrd, “Second Helping”, el cual además de contener una irresistible mezcla de enérgicos blues rock aderezados de la melodía del rock sureño y el poderoso hard rock, contenía el himno por excelencia del genero como es el inmortal “Sweet Home Alabama”.
Con una sección rítmica desbordante y demoledora compuesta por el trío de guitarristas Gary Rossington, Allen Collins y Ed King, sumado a la particularísima voz de Ronnie Van Zant, la banda originaria de Jacksonville confecciono un álbum espectacular.
Producido por el legendario Al Kooper, en este disco nos encontramos un repertorio cargado de feeling y maestría sureña, desde la mencionada “Sweet Home Alabama”, hasta la sorprendente versión de J.J.Cale “Call Me The Breeze”, pasando por joyas como las colosales blues rock “I Need You” y “The Ballad Of Curtis Loew”, o intensas y polvorientas canciones del genero sureño como “Working´For MCA”, “The Needle and The Spoon” y “Swamp Music”.
Con “Second Helping”, Lynyrd Skynyrd se subiría definitivamente al Olimpo de la música norteamericana, logrando varios discos de platino y una gran presencia en las listas de éxitos de su país.

martes, 29 de octubre de 2024

Man-Man (1971)

La banda por excelencia galesa Man, fueron cuanto menos uno de esos casos curiosos dentro la música rock, ellos se alejaron de las propuestas del rock progresivo y el pop rock europeo de esos años para adentrarse en los sonidos mas americanos como la psicodelia, el acid rock, el blues o el country, sin dejar de lado totalmente el estilo progresivo britanico. Muestra de esa gran paridad de estilos esta mostrado en su tercer lanzamiento, "Man" lanzado en 1971, el cual se sumerge en los estilos anteriormente citados. Desde acercamientos al blues con "Romian", hasta el country con "Country Girl", el hipnotismo psicodélico "Would The Christians Wait Five Minutes", el rock mas clásico "Daughter of the Fireplace" o las experimentaciones progresivas como la extensa suite "Alchemist". Con esta tercera entrega la banda compuesta por Deke Leonard, Micky Jones, Ray Williams, Clive John y Terry Williams dejaban claro su rica propuesta tan ecléctica como igualmente sorprendente.

lunes, 28 de octubre de 2024

Magnum-Escape From The Shadow Garden (2014)

En el año 2014, Magnum lanzaba su décimo séptimo álbum, casi cuarenta años después desde la publicación de su debut en 1978.
Esta soberbia banda originaria de Birmingham, tiene detrás de si una de las carreras mas longevas y una de las discográficas mas extraordinarias dentro del panorama del hard rock.
Una banda que ha combinado perfectamente las melodías y el virtuosismo de sus integrantes con los diferentes estilos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde el rock progresivo de sus comienzos hasta el AOR de las décadas de los 80 y 90.
Con otra espectacular portada diseñada por Rodney Matthews, este “Escape From The Shadow Garden” esta repleto de cortes de hard rock melódico, sonidos pomposos y progresivos, grandes arreglos, una producción impecable, y unas composiciones memorables, en donde la voz de Bob Catley y los enormes riffs de Tony Clarkin parecen sobrevivir al tiempo.
Sólidos temas rock como “Live´Til You Die” o “Unwritter Sacrifice” conviven con las melódicas “Crying In The Rain”, la alegre “Too Many Clowns” o la sublime “Burning River”, las cuales conforman otro de los trascendentales discos de esta fundamental y mítica banda británica.

viernes, 25 de octubre de 2024

Caravan-In The Land Of Grey and Pink (1971)

Esta es una de las obras que representan fielmente el sonido de Canterbury por excelencia.
Y es que Caravan son una de las piezas transcendentales de ese género junto a otras como Soft Machine, Gong, National Health, o Hatfield and The North.
Sin embargo el estilo de Caravan a diferencia de todas ellas era mucho menos experimental y mas accesible al gran publico.
Aquí se encuentra el tema mas épico de Caravan, "Nine Feet Underground", veinte minutos de pura antología de jazz rock y sonidos psicodélicos, convirtiendo a este álbum en una obra maestra absoluta.
Los solos de los teclados erráticos de David Sinclair dominan toda la obra con su poderosa colección de elementos progresivos, jazzisticos y psicodélicos, mientras que el tono de voz de Hastings deja su lado mas pastoril, secundados de manera espléndida por los solos extendidos de Richard Sinclair al bajo y la batería jazz de Richard Coughlan.
Producido por el habitual productor de Genesis, David Hitchcock, este álbum injustamente nunca alcanzó ninguna posición destacable en las listas de éxitos del Reino Unido o Estados Unidos en su momento, hasta pasado algunos años cuando lograría la certificación oficial de disco de oro.
Para este tercer álbum, Pye Hastings pasaría a un segundo plano, después de componer la mayor parte del material de las dos primeras obras del grupo, “Caravan” (1968) y “If I Could Do It All Over Again, I´d Do It All Over You” (1970), en detrimento de una mayor colaboración en la composición de todos los integrantes.
Además de la mencionada “Nine Feet Underground”, el álbum contiene cortes meramente enmarcados en el pop psicodélico bastante melódico y dinámico como “Golf Girl”, “Love To Love You” y “Winter Wine”, las cuales aportan una gran personalidad integral al resultado final de manera sobresaliente.
 

martes, 22 de octubre de 2024

Kokodril-Getting Up For The Morning (1972)

Kokodril fueron una banda suiza que surgieron a finales de la década de los 60, los cuales practicaban una adictiva mezcla de hard rock acido, blues pantanoso, toques progresivos y psicodélicos con acercamientos a los sonidos orientales e hindú.
Kokodril estaba formado por Walty Anselmo (guitarra, sitar y vocalista), Düde Dürst (batería), Mojo Weidili (harmónica, flauta y percusión), Hardy Hepp (violín y teclados) y Terry Stevens (bajo).
En sus dos primeras obras “Kokodril” (1969) y “Swamp” (1970), la banda se mueve por un estilo emparentado con el hard blues de bandas como la británica The Groundhogs pero con un plus progresivo.
Con el siguiente “An Invisible World Revealed” (1971), introducen sonidos mas complejos de blues y música psicodélica con un predominante Mellotron y en donde destaca la impresionante suite atmosférica "Oddyssey In Om".
“Getting Up For The Morning” publicado un año mas tarde muestra a una banda mas consolidada en los sonidos cercanos al krautrock por su amplia variedad de estilos underground que van desde jam blues “Schooldays”, hasta sonidos cercanos al motorik con la folk acida “Song No.2 (Thought Under Conditions)”, pasando por cortes exóticos como el interludio “Was There A Time”, contundentes blues polvorientos “Rabatz” o sonidos psicodélicos y progresivos “And I Know”.
Sin embargo la banda empezaría a mostrar cierto signo de agotamiento creativo con su siguiente lanzamiento “Sweat And Swim” (1973), el cual aún todavía mantiene una innegable creatividad como demuestran temas como el atmosférico y pinkflodyano “Daybreak”, la southern rock “All I Ever Wanted”, la space rock “Skylabd” o la blues rural “Two To Twelf”.
Algún tiempo después desaparecerían hasta casi cuarenta años mas tarde cuando en el 2013 algunos de sus miembros reflotarían la banda publicando varios álbumes en donde recuperan parte de la esencia original de Kokodril.

sábado, 19 de octubre de 2024

Sex-Sex (1970)

Lascivo, poderoso y crudo garaje blues rock es lo que la banda canadiense Sex mostraron durante una breve carrera en la cual apenas les dieron tiempo a publicar dos contundentes álbumes que hoy en día son muy cotizados por los aficionados al proto hard rock de los setenta.
Formados en Quebec alrededor de 1969 este power trío estaba compuesto por el bajista y cantante Robert Trépanier, el guitarrista Yves Rousseau y el batería Serge Gratton.
Su primer álbum publicado en 1970 tuvo cierta relevancia en los circuitos underground canadienses gracias a un trabajo repleto de una poderosa sección rítmica con una batería portentosa secundada por unas grandes líneas de bajo y una guitarra incendiaria.
En este primer disco sobresalían la hard rock “Scratch My Back” la jazz rock “Not Yet”, la bluesy “Doctor”, la zeppeliana “A Hard to Raper Her”, (este ultimo tema con un controvertido titulo si se publicara en hoy en día), la hard rock con influencias folkys “Come, Wake Up”, la rítmica hard blues “Night Symphony” o la blues psicodélica “Love Is A Game”.
Un año mas tarde se les uniría el flautista y saxo Pierre Ouellette, el cual ya había participado como músico invitado en este primer álbum y con el que publicarían el epitafio “The End of My Life”, antes de que se disolvieran definitivamente en 1972.

miércoles, 16 de octubre de 2024

Prefab Sprout-Steve McQueen (1985)

Prefab Sprout pertenecieron a la amplia legión de grupos del pop británico surgida en la década de los ochenta, pero que a diferencia de la mayoría de ellos, enfrascados en un estilo comercial y mainstream dirigido principalmente a la gente joven, ellos derivaron su sonido hacia un pop sofisticado y mas orientado hacia los adultos.
Formados a finales de los 70 en Newcastle por los hermanos Paddy y Martin McAloon, su estilo ha siempre han sido considerado como pop inteligente, sofisticado y reflexivo, debido a la influencia de la vida rutinaria de la profunda Inglaterra, el romanticismo británico de la época Victoriana y el rock and roll americano de los años 50.
Junto a la teclista Wendy Smith publicaron su álbum debut "Swoon" en 1984, el cual ya mostraba su estilo original alejado de los sonidos new wave tan de moda en aquellos años.
Un año después publicaron su segundo trabajo y a la postre su mejor álbum, este "Steve McQueen", el cual lograba un disco de oro y grandes elogios por la prensa británica al catalogarlo como uno de los álbumes mas bellos y lúcidos de la década de los ochenta. Producido por el prestigioso musico y productor Thomas Dolby, la banda contaría además con la colaboración del ex guitarrisa de David Bowie, Kevin Amostrong, el saxofonista Mark Lockhart y el batería Neil Conti.
El pop distinguido, refinado y fascinante, es al mismo tiempo sentimental e intenso como queda patente en cortes tan impecables como "Goodbye Lucille #1", "When Love Breaks Down", “Bonny”, “Horsin´Around” o "Appetite".

sábado, 12 de octubre de 2024

Dixie Peach-Dixie Peach (1975)

Dixie Peach fueron otra de las olvidadas bandas de los 70, que pese a mostrar un gran southern rock y blues rock, desaparecieron por culpa de la indiferencia y la escasa promoción por parte de su sello discográfico.
Formada en Dayton, Ohio en 1972, su núcleo principal giraba alrededor del cantante y guitarrista Ira Stanley y el bajista Mike Rousculp "Roscoe", que junto al teclista Steve Williams, el batería Jerry Barnhart y el guitarra rítmica Tony Paulus se foguearon en diferentes zonas del Este de los Estados Unidos durante tres años, logrando una amplia legión de fans.
Este éxito les animaría a firmar un contrato con el sello Raintree Records y bajo la producción de Tom Weisser grabaron su álbum homónimo en 1975.
En este primer álbum, la banda no esconde sus influencias sureñas de bandas como The Allman Brothers, mostrando una brillante colección de canciones que navegan entre el rock polvoriento de las bandas del sur, aderezado con sonidos jazz, blues y hard rock.
Excitantes versiones están hermanadas con temas de cosecha propia, como la cover de Tal Mahal "Paint My MailBox Blue", un corte en donde sobresalen la dualidad de las poderosas guitarras o la brillante blues rock "Going Down", una versión de Don Nix, mientras el clásico de Ennio Morricone "The Good, The Bad & The Ugly" es interpretado en clave jam blues rock en donde se permiten incursionar en terrenos jazzisticos.
En cuanto a sus temas propios destacan la melódica "Out Of Money…Out Of Gas", un tema en donde dejan bien claro donde están sus raíces musicales, la funky con aroma groove "Keep on Waitin", la rítmica "(So) Take A Look Around", o la dinámica con toques jazzisticos "I´ll Be Gone".
Un álbum este que reboza de grandes melodías pegadizas y brillantes, y unas texturas de guitarras adictivas, con unos teclados siempre omnipresentes, en definitiva otra rara avis de los 70 que desgraciadamente paso totalmente desapercibida.
Después de la escasa repercusión del álbum, la banda desaparecería hasta casi 40 años después cuando volverían a reunirse para grabar un segundo larga duración titulado "Blues With Friends" (2013).

miércoles, 9 de octubre de 2024

Museo Rosenbach-Zarathustra (1973)

“Zarathustra”, el único álbum de los italianos Museo Rosenbach, es una de las joyas del rock progresivo, una banda que obtuvieron por derecho propio la gloria gracias a este excelente disco basado en la teoría del súper hombre del filosofo, poeta y compositor alemán Friedrich Nietzche.
Fundada a principios de los 70 en la ciudad de Bordighera, al noroeste de Italia por el teclista Pit Corradi, el batería Giancarlo Golzi, el guitarrista Enzo Merogno, el bajista Alberto Moreno y el cantante Stefano Galifi.
Este singular álbum pese a contener la armonía y el lirismo típico del progresivo italiano, y debido al dinamismo de los teclados, le otorga un gran sentido sinfónico muy original.
Todo ello mas los interludios, las originales y expresivas voz en italiano y los pasajes de las guitarras convierten a este álbum en todo un clásico contemporáneo.
La épica canción que le da titulo es toda una epopeya alucinante dividida en cinco partes con diferentes atmósferas y musicalidad, coronada por rimbombantes sonidos de mellotron, una sección rítmica conjuntada y una instrumentación antológica.
El resto de cortes pese a no estar a la misma altura, se muestran ágiles y enérgicos, en donde los sonidos de órgano y unas sutiles guitarras cierran un álbum legendario y único en el rock progresivo.
 

domingo, 6 de octubre de 2024

Bull Angus-Bull Angus (1971)

Bull Angus fueron una banda de hard rock y blues psicodélico fundada en Poughkeepsie, Nueva York, a finales de la década de los sesenta.
Su formación estaba compuesta por los guitarristas Larry LaFalce y Dino Paolillo, Geno Charles (batería), Frankie Previte (voz, flauta y percusión), Ron Piccolo (teclados) y Lenny Vendetti (bajo).
En 1971 lograron obtener un contrato con la Mercury Records y bajo la producción de Vinniy Testa, grabaron su álbum debut el cual pasaría totalmente desapercibido debido a la escasa promoción de su discográfica.
Un año mas tarde publicaron “Free For All”, el cual seria el epitafio a la breve pero interesante carrera de esta desconocida banda norteamericana.
Con un estilo emparentado con Grand Funk Railroad, Groundhogs o Titanic y con ciertas similitudes a otras bandas como Uriah Heep o Deep Purple, su estilo estaba cargado de sonidos pesados de hard rock, blues, música psicodélica e inclinaciones progresivas.
Todos esos estilos están perfectamente representados en sus dos álbumes como demuestran la bluesy “Uncle Duggiés Fun Bus Ride”, la southern rock “Miss Casey”, las hard rock progresivas “A Time Like Ours” y “Pot Of God” o la folk rock “Cry”.
Con su segundo álbum la banda muestra una inclinación aún mas ambiciosa como ponen de manifiesto los cortes “Loving Till End”, en donde se acercan al folk progresivo, o la psicodélica “Train Woman Lee”.
Bull Angus esta considerada otra de esas bandas de culto, que pese a la enorme calidad de sus dos demoledores y soberbios álbumes, pasaron sin pena ni gloria por el muchas veces injusto mundo de la música rock y de paso se ha convertido en otra de las mas rebuscadas por los coleccionistas de vinilos y los fans al proto-prog y al hard rock de principios de los 70.

jueves, 3 de octubre de 2024

Camel-I Can See Your House From Here (1979)

Finalizando la década de los 70, el rock progresivo no pasaba por su mejor momento, otros estilos como la new wave, el punk, la música disco o el heavy metal estaban en pleno auge, por lo que muchas de las bandas punteras del genero sinfónico intentaron modernizar su estilo hacia los sonidos mas comerciales sin caer en la mediocridad y sin intentar perder un ápice su propia identidad.
Camel no seria la excepción a esa regla, la cual con su séptimo álbum “I Can See Your House From Here”, se reinventaron mezclando la comercialidad y el virtuosismo de manera rutilante.
Llegados a este punto la banda había sufrido diferentes cambios de formación, ya aquí no aparecen ni Pete Bardens ni Richard Sinclair, sustituidos por los teclistas, Kit Watkins y Jan Schelhaas y el bajista Colin Bass, mientras que los fijos Andy Latimer guitarra y Andy Ward batería, cerraban esta novedosa formación.
Producido por Rupert Hine, además contaría con la colaboración de otros músicos como el habitual Mel Collins al saxo o de Phil Collins en las percusiones.
Dejando atrás el jazz y los sonidos de Canterbury de antaño, las melodías aquí se tornan mas pegadizas con grandes estribillos muy adictivos, pero conservando los excelentes aportes de la guitarra de Latimer y los soberbios teclados de la dupla Watkins y Schelhaas.
Temas contagiosos como “Your Love Is Strange Tahn Mine” o “Neon Magic” contrastan con la trepidante “Wait”, con la mas compleja “Survival/Hymn to her” o con la extensa y progresiva “Ice”, esta ultima un claro guiño a su esplendoroso pasado.
El álbum pese a su gran diversidad y su atractivo contenido, supuso el rechazo de una gran parte de sus fans mas puristas al acusarles de venderse a los sonidos del soft pop comercial tan de moda en aquellos años finales de la década de los 70.

lunes, 30 de septiembre de 2024

Exmagma-Goldball (1974)

Este power trio formado a principios de los setenta, estaba encuadrado dentro del genero Krautrock en su vertiente jazz rock progresivo, los cuales publicaron dos excitantes y explosivos álbumes antes de disolverse definitivamente a mediados de la misma década.
Formado por el teclista Thomas Balluff, el guitarra, bajo y saxo Fred Braceful y el batería Andy Goldner, dos alemanes y un afroamericano, grabaron su primer álbum homónimo en 1973.
En esta primera entrega, este poderoso power trío mostraba un experimental jazz rock impregnado de sonidos psicodélicos, sobresaliendo cortes como la arrebatadora “The First Tune” o la epopeya jam de 19 minutos “Tripping With Birds/ Kudu/ Horny”.
Un año mas tarde aparecería su segundo y ultimo álbum, este que nos ocupa, “Goldball”, un trabajo menos oscuro y mas accesible en donde continúan con ese jazz enérgico y experimental, pero introduciendo elementos del rock acido y sonidos atmosféricos como la épica “Marylin F.Kennedy”, improvisaciones de jazz y rock “Adventures With Long S.Tea” y “25 Two Seconds Before Sunrise” o cortes claramente vanguardistas como “Groove Tango Wolperaiso” y “Greetings to the Maroccan Farmers”.
 

viernes, 27 de septiembre de 2024

The Rolling Stones-Flashpoint (1991)

En 1989 The Rolling Stones lanzaron el álbum "Steel Wheels", su decimonoveno registro y el ultimo bajo el sello de la Columbia Records/CBS.
Durante los siguientes meses la banda se embarcaría en la gira mundial llamada "Steel Wheels/Urban Jungle Tour" de la cual se realizarían un centenar de conciertos por medio mundo. De algunos de estos shows se extrajeron una serie de temas que fueron incluidos en el quinto disco en vivo del grupo; "Flashpoint", publicado en abril de 1991.
A diferencia de sus anteriores lanzamientos en vivo, este contiene varios temas en estudio, como la anti-bélica "Highwire" y la humorística "Sex Drive", dos canciones que habían sido descartadas para algunos de sus álbumes anteriores, además de varias más que no solían formar parte de su repertorio habitual en directo como la versión del tema de Willie Dixon "Little Red Rooster" o "Factory Girl".
El resto del repertorio lo componen un impresionante set list de clásicos de la banda como “(I Can´t Get No) Satisfaction”, “Paint it Black”, “Symphaty for the Devil”, “Brown Sugar”, “Jumpin´Jack Flash”, “Start Me Up”, o “Miss You”.
La recepción posterior del álbum lograría varios discos de oro y un millón de copias vendidas a nivel mundial.

martes, 24 de septiembre de 2024

Janne Schaffer-Earmeal (1978)

Jane Schaffer es un guitarrista sueco conocido por sus trabajos en los estudios de grabación para artistas como ABBA o Bob Marley y el cual ha logrado una reputada carrera en solitario publicando una serie de trabajos enfocados al jazz rock.
Desde su primer álbum publicado en 1973 "Janne Schaffer", este guitarrista ha logrado confeccionar una buena mezcla de influencias de rock y jazz en todos sus lanzamientos, con cautivadoras melodías, grandes instrumentaciones, y una diversidad de estilos que van desde el jazz fusión al soft rock.
En 1978 lanzaría su cuarto larga duración "Earmeal", en el que contaría con un plantel de lujo para su grabación, comenzando por los hermanos Porcaro, todos los cuales han contribuido con la banda Toto en un momento u otro a lo largo de la carrera de la mítica formación californiana.
Ellos son Jeff Porcaro, bateria, Steve Porcaro, teclados y Joe Porcaro, percusión, además de otros músicos destacados como el teclista de Brand X, Peter Robinson o el reconocido flautista sueco Björn J:Son Lindh.
"Earmeal" no se aleja del jazz-rock fusión de otros artistas mas mediáticos como Lee Ritenour o Larry Carlton, repleto de grandes habilidades guitarrísticas, paisajes atmosféricos y un exquisito gusto por unas composiciones pegadizas y brillantemente ejecutadas.

sábado, 21 de septiembre de 2024

Oz Knozz-Ruff Mix (1975)

Otra de esas bandas desconocidas de corto recorrido fueron Oz Knozz, una efímera formación originaria de Houston, que publico un explosivo álbum de simple y explosivo hard rock muy original.
Su único trabajo titulado “Ruff Mix”, data de 1975 y en el esta olvidada banda tejana mostraba un estilo repleto de guitarras pesadas con efectos wah-wah, un órgano Hammond acentuado con Moogs y sintetizadores y unas voces expresivas como demuestran piezas como "For Pat", mientras la pesada blues rock “Second Time Blues", 
la progresiva instrumental "Doodley Squat #1" o la jazz rock "Doodley Squat #2", son todas ellas unas excitantes muestras del potencial de un álbum antológico y desconocido para el gran publico.
Este es otro de los discos codiciados por los coleccionistas de vinilos por su limitada edición original y del cual se pagan cantidades desorbitadas por una de sus escasas copias disponibles en la actualidad.

miércoles, 18 de septiembre de 2024

Rush-Fly By Night (1975)

"Fly By Night", es el primero de los dos lanzamientos que los canadienses Rush hicieron en 1975, el segundo álbum cronológico y el primero en presentar al batería y letrista principal Neil Peart, lo que en muchos sentidos lo convierte en el primer álbum "real" de la banda. Peart aportaría alusiones literarias, lirismo profundamente personal y filosófico, y una percusión dinámica y técnicamente virtuosa. Por otro lado la banda comenzó a introducir una musicalidad progresiva más sofisticada en sus canciones. La calidad de la producción mejora notablemente. El blues-hard-rock rudo del primer álbum se amplia con una paleta musical más variada de sonidos y estilos.
El álbum resultante está en la línea evolutiva que Rush fueron desarrollando a medida que fueron grabando sus siguientes trabajos. Aquí ya aparece la primera melodía épica de la banda, los ocho minutos y medio de "By-Tor & the Snow Dog", sus primeras odas al objetivismo clásico y celebración del individuo con la vanguardista "Anthem", su primer hit radial "Fly By Night", o alusiones a las narraciones y los entornos fantásticos de J.R.R. Tolkien, "Rivendell". Entre todas ellas aparecen resquicios de su pasado reciente con la hard rock "In The End", o la enérgica y solida "Beneath, Between & Behind".
"Fly By Night" esta considerado para muchos como el verdadero comienzo de trío canadiense, en el que empezaron a cimentar su legendaria carrera como una de las bandas mas importantes de la música rock del siglo 20.

domingo, 15 de septiembre de 2024

Rare Earth-Ma (1973)

El sexto álbum de Rare Earth llegaba precedido de cuatro excelentes trabajos en estudio y un sensacional doble disco en directo, y se convirtió en otra de sus grandes obras gracias a un serie de canciones repletas de blues rock con reminiscencias de funk y soul.
"Ma" fue producido por uno de los productores de la escudería Motown como fue Norman Whitfield, quien a su vez fue coautor de algunos de los temas de álbum, el cual lo dotaría del sonido característico de las bandas negras del mítico sello de Detroit.
La formación de Rare Earth para este nuevo álbum distaba significativamente con respecto al de sus primeras obras, dicha formación estaba compuesta por Gil Bridges (saxo, flauta y voz), Peter Hoorebelke (batería y voces), Ray Monette (guitarra y voces), Mark Olson (teclados y voces), Pete Rivera (batería y voces) y Mike Urso (bajo y voces).
Los diecisiete minutos del repetitivo riff de guitarra de la psicodélica y excelsa “Ma” es el punto álgido de este álbum, un tema que contrasta con la hard rock zeppeliana “Hum Along and Dance”, el sentimiento soul-funk “Big John is My Name” y con la experimental “Come With Me”.
Pese a que no tuvo la misma repercusión mediática ni comercial que otras obras anteriores, “Ma” fue considerado uno de los discos de culto en el ámbito underground y con el tiempo se convirtió en uno de los álbumes mas populares de Rare Earth.
 

jueves, 12 de septiembre de 2024

Keith Cross & Peter Cross-Bored Civilians (1972)

Al principio de los setenta, las influencias del sonido west coast de los hippies norteamericanos llegaba a Inglaterra, un estilo el cual seria una gran influencia para muchas bandas de británicas de la epoca.
Sin embargo el clima soleado, playero y surfista americano era una clara contradicción con la siempre lluviosa Gran Bretaña, por lo que la llamada "British West Coast" tenían un inequívoco tono tristón y melancólico, directamente conectados su clima, aunque su personalísimo folk contribuiría también a un tono algo mas sombrío y oscuro.
Una de esas bandas fueron el dúo Keith Cross & Peter Cross, dos hermanos que procedían de varias bandas como eran la progresiva T2 y Hookfoot, esta ultima la banda de acompañamiento de Elton John.
Después de componer una serie de canciones reclutan a varios músicos como los guitarristas Nick Lowe que precedía de Brinsley Schwartz y B.J. Cole ex-Cochise, además del saxofonista de Caravan Jimmy Hasting.
El único registro de esta unión fue el álbum "Bored Civilians", una de esas raras joyas muy cotizadas hoy en día debido a la conjunción del impresionante plantel de músicos y de su extraordinario contenido.
Cortes al mas puro estilo CSN o Seals & Crofts como "The Last Ocean Ride", temas folk rock aderezado de voces celestiales "Peace in the End", (esta ultima una revisión de un tema de los incomprendidos Fotheringay), canciones con una clara textura jam psicodélica "Story to a Friend", elegantes composiciones como "Loving You Takes So Long", "Pastels", "The Dead Salute" o "Bo Radley" o temas acústicos como la irresistible "Fly Home", conforman todas ellas un álbum de extraordinaria calidad.
Sin embargo poco después de la publicación la banda se separaría siguiendo cada uno de sus integrantes carreras independientes, dando así por acabada la efímera aventura de esta magnifica y olvidada banda.

lunes, 9 de septiembre de 2024

Al Jarreau-Breakin´Away (1981)

Este extraordinario cantante de soul, pop y smooth jazz ha sido capaz de traspasar a lo largo de su trayectoria profesional todas las barreras musicales y llegar a un publico mayoritario gracias a su peculiar y preciosista técnica vocal. Curtido durante años en los night clubs de Los Ángeles, en 1975 un cazatalentos de la Warner lo descubre mientras actuaba e inmediatamente le propone un contrato, financiado su primer álbum lanzado algún tiempo mas tarde.
Este primer trabajo titulado "We Goy By", recibe grandes elogios tanto por la critica como por el publico, mostrando a un músico que pasaba con una facilidad pasmosa de un estilo a otro con total naturalidad, con una técnica la cual era capaz incluso de imitar a la perfección las guitarras y percusiones, con la calidez de su voz y sus alegres composiciones.
A partir de aquí la carrera de Al Jarreau obtiene una meteórica ascensión publicando una serie de álbumes que logran el beneplácito del gran publico como "Glow" (1976), "This Time" (1980) o "Breakin´Away" (1981).
Con este ultimo Jarreau logra su mayor éxito comercial y su mejor obra, una pequeña joya del mejor jazz-soul-pop, con un repertorio repleto de canciones encantadoras como la versión de Dave Brubeck "(Round, Round, Round) Blue Rondo á la Turk", la cautivadora "Breakin´Away", o la sensible pop "We´re In This Love Together".
Sin embargo gran parte del mérito de este álbum esta en la exquisita producción de Jay Graidon y en un plantel de músicos entre los que se encontraban George Duke, David Foster, Steve Lukather, Bill Champlin, Tom Scott o Jeff Porcaro entre otros afamados músicos de sesión de la costa oeste norteamericana.
Con el paso de tiempo Al Jarreau lograría obtener con sus posteriores álbumes nueve premios Grammy en las categorías de jazz, pop y rhythm and blues, convirtiéndose en el único artista en lograr semejante hazaña.

viernes, 6 de septiembre de 2024

Hiro Yanagida-Hirocosmos (1973)

Hiro Yanagida fue un aventajado teclista que perteneció a las emblemáticas bandas niponas Food Brian y Love Live Life + One, con los que grabaría los interesantes "Bansan (Social Gathering)" (1970) y "Love Will Make A Better You" (1971), dos magníficos trabajos enfocados al space rock y la música psicodélica.
Una vez había abandonada esta ultima Hiro formaría su propia banda y lanzaría cinco álbumes, aunque ya antes de abandonar Love Live Life + One, había lanzado su primer álbum titulado "Milk Time" donde proponía un estilo no muy alejado del rock psicodélico basado en el sonido del órgano pesado, unas guitarras acidas y agresivas y la improvisación instrumental.
A este debut le seguirán los continuistas "Nanasai No Rohjin Tengoku" (1971), "Hiro" (1972), "Folk & Rock Best Collection-The World Of Hiro Yanagida" (1972) y "Hirocosmos" (1973), el cual fue su epilogo y obra cumbre.
En esta ultima entrega Hiro se adentra en sonidos mas jazzisticos como "Ode To Taurus", un claro corte de jazz-fusión progresivo, o "Breaking Sound-Barrier", otra excelente muestra de jazz rock.
Los sonidos del latín rock al mas puro estilo Santana están presentes en "Happy Cruise", mientras que la heredera a los sonidos Canterbury "Rockomotion", la progresiva "Uncertain Trip" y la atmosférica "Time For Reverie", completan un álbum adelantado a su tiempo, con un estilo cercano al jazz rock progresivo muy emparentado a las bandas británicas Caravan y Camel.

martes, 3 de septiembre de 2024

Ross-Ross (1974)

Esta desconocida y olvidada formación fue en un principio la banda de acompañamiento del bajista de The Who, John Entwistle para la gira promocionado su álbum en solitario “Rigor Mortis Sets In” (1973).
Sin embargo pese a ensayar durante algunos meses el repertorio a interpretar en vivo, la gira se suspendería por los problemas contractuales del propio bajista.
Debido a este contratiempo la banda que estaba compuesta por el teclista ex-Indian Summer, Bob Jackson, el batería Reuben White, el vocalista y guitarra Alan Ross, el bajista Steve Emery y el percusionista Tony Fernandez, decidieron grabar un disco y iniciar una carrera independiente.
Este primer álbum titulado homónimamente, es una interesante mezcla de sonidos funky, jazz, y influencias de hard rock progresivo que fue lanzado bajo el prestigioso sello RSO, subsidiaria de la Polydor .
Para promocionar este primer trabajo la banda se embarcaría en varias giras por los Estados Unidos teloneando a Eric Clapton en su gira “461 Ocean Boulevard Tour”, obteniendo un discreto éxito pero con unas expectativas bastante prometedoras.
Después de la gira por tierras americanas, la banda volvería a entrar en los estudios para grabar su segundo larga duración que tendría al destacado productor Bruce Botnick, conocido por sus trabajos frente a The Doors como ingeniero de sonido.
Este segundo álbum fue creado a modo conceptual basado en la poesía de Edgar Allan Poe titulado “The Pie & The Pendulum” (1974), que pese a su innegable calidad pasaría inadvertido para el gran publico.
Este hecho precipitaría la disolución definitiva de la banda, dando así por terminada la carrera de una de las bandas mas prometedoras del rock británico de los setenta.

viernes, 30 de agosto de 2024

Jethro Tull-Rock Island (1989)

En 1989 Jethro Tull venían de obtener el Grammy al mejor álbum de hard rock por su brillantísimo “Crest of a Knave”, un galardón que sorprendió a propios y extraños, además de suscitar una controvertida polémica.
La extrañeza de este premio fue que seria otorgado a una banda eminentemente de folk rock progresivo y que a excepción de algunos momentos puntuales en su carrera, ellos nunca se habían desviado al genero hard rock como para catalogarla como banda de ese genero.
Así que de alguna manera con su siguiente trabajo publicado en los albores de la década de los noventa, Jethro Tull irónicamente se acercan descaradamente al hard rock con su trabajo “Rock Island” y de paso abandonan los "tecnológicos años 80", otorgando a Martin Barre y sus poderosos riffs de guitarra hard rock el protagonismo absoluto, dejando en parte de lado los habituales sonidos pastorales y las guitarras acústicas del folk británico.
Líricamente Ian Anderson sigue con sus metafóricas letras, esta vez tratando la soledad de la sociedad actual entre otros temas mas recurrentes como el hogar y la familia.
Pese a que en diferentes momentos aparece esa sensibilidad folk característica, son los sonidos vibrantes y enérgicos los que inundan este decimoctavo álbum de la banda británica como queda sentado en cortes como “Kissing Willie”, “The Rattlesnake Trail”, “Rock Island”, “Big Riff and Mando” o “Heavy Water”, mientras en “Ears of Tin” o “Another Christmas Song”, regresan a su peculiar y fascinante estilo. Por otro lado son "The Whaler´s Dues" y "Strange Avenues" los cortes mas progresivos del álbum.

martes, 27 de agosto de 2024

Electromagnets-Electromagnets (1974)

Electromagnets fue una interesante banda de jazz-rock que son conocidos por albergar en su formación a un jovencísimo Eric Johnson, el cual ya despuntaba maneras para convertirse en uno de los grandes guitarristas del jazz y el blues rock.
Formada originalmente bajo el nombre Aussenhorowitz en 1974 por el teclista Stephen Barber y el batería Bill Maddox, pronto se les unieron el bajista Kyle Brock y el guitarrista Eric Johnson, cambiando el nombre por el definitivo Electromagnets. Ese mismo año y bajo el sello EGM Records grabaron su homónimo álbum debut, y a la postre su único lanzamiento, en donde muestran el virtuosismo instrumental de los cuatro músicos, en especial los hábiles y sinuosos teclados jazzisticos de Barber y los sonidos eclécticos de la guitarra de Johnson.
Temas como la funk rock “Hawaiian Punch”, la enérgica jazz rock “Dry Ice” o la dinámica jazz fusión “Blackhole”, muestra la maestría sobresaliente de Electromagnets, que junto a una excelente producción se encuentra entre lo mas destacado del jazz rock de mediados de los setenta, casi a la altura de las grandes bandas del genero como Weather Report o Return to Forever.

sábado, 24 de agosto de 2024

Rainbow-Rising (1976)

El segundo álbum de Rainbow, lanzado casi un año después de su debut “Ritchie Blackmore´s Rainbow”, esta considerado unánimemente como una de las obras maestras del hard rock, así como una de las piedras angulares sobre la que años mas tarde se crearía el prog metal.
Rebosante de cortes impresionantes, son interpretados por una banda de ensueño conformada por Ritchie Blackmore, Ronnie James Dio, Tony Carey, Cozy Powell y Jimmy Balin, bajo la producción de Martin Birch.
Desde la inicial “Tarot Woman” con una introducción hipnótica a base de sintetizadores para luego convertirse en un corte aplastante de hard rock, hasta la acelerada “A Light in the Black”, ocho minutos de ritmos frenéticos en donde los teclados de Carey y la batería de Powell despejan cualquier duda de las habilidades instrumentales de ambos músicos, el álbum se va desarrollando de manera incomparable y antológica.
El resto no le va a la zaga, ahí están la intrigante “Starstruck”, el tour de force “Stargazer” y la pegadiza “Do You Close Your Eyes”, todas ellas interpretadas de manera grandilocuente y hasta positivamente pretenciosa, con un Blackmore impresionante a las seis cuerdas y un Dio operístico y sublime, confirmando su liderazgo como uno de los cinco mejores vocalistas del heavy metal y el hard rock de toda su historia.
“Rising” es sin ninguna duda una de las llamadas “joyas de la corona” de la música contemporánea e imprescindible en cualquier colección de música rock que se precie.

 

miércoles, 21 de agosto de 2024

Tuck & Patti-Love Warriors (1989)

Este dúo musical, además de matrimonio, comenzaron su rutilante carrera de manera casual a finales de los 70 en San Francisco, donde ambos coincidieron para la audición de una banda local.
Ambos ya tenían tras de si una amplia experiencia musical, por un lado la vocalista Patti Cathcart había pertenecido a diferentes bandas de la bahía de San Francisco, destacando una breve colaboración junto a los Kingfish, banda en donde coincidiría con el guitarrista de Grateful Dead, Bob Weir.
Por su parte Tuck Andress era un veterano guitarrista que pese a su juventud había participado en varias bandas de rock y jazz, entre las que destaca Sonny and Cher y otras bandas locales de la zona de Los Ángeles.
En 1978 y después de conocerse decidieron trabajar como dúo, y durante años fueron desarrollando su peculiar estilo que navegaba entre el jazz vocal, el pop intimista, el R&B, el folk y el gospel.
Durante esos años recibirían varias ofertas de diferentes sellos discográficos, los cuales fueron siempre rechazados por el dúo, al considerar que aún necesitaban perfeccionar mas su estilo.
Ya en 1988 el sello Windham Hill les ofreció un contrato por tres álbumes, una oferta que no rechazarían, publicando ese mismo año su primer álbum "Tears of Joy", el cual obtuvo buenas criticas y una meritorias ventas.
En la portada de este primer disco venia impresa una pegatina que rezaba "álbum grabado sin sobre grabaciones, ni músicos de acompañamiento, ni arreglos electrónicos, solo nosotros dos actuando en tiempo real".
Un año después aparecería "Love Warriors", un atractivo trabajo en donde se alternaban temas de cosecha propia con atractivas versiones como "Europa" de Santana, "Castles Made Of Sand/Little Wing" de Jimi Hendrix o "Honey Pie" de The Beatles.
Posteriormente este segundo disco seria elegido el mejor álbum de jazz contemporáneo en la costa oeste norteamericana, fortaleciendo así la carrera posterior de este brillante e imprescindible dúo.

domingo, 18 de agosto de 2024

Canned Heat-Living The Blues (1968)

En 1968 Canned Heat entregaban su tercer trabajo titulado "Living The Blues", un ambicioso doble álbum en donde aparecían entre otros soberbios temas, uno de sus hits mas emblemáticos, el himno rural hippie "Going Up The Country".
En esta tercera entrega del grupo liderado por Alan Wilson y Bob Hite, muestran una clara evolución hacia el blues experimental, modernizando su sonido y demostrando la destreza y el conocimiento de las pasiones musicales de todos sus integrantes.
Llegados a este punto la banda ya estaba consolidada con su formación mas clásica, además de los citados Alan Wilson guitarra, voz y armónica y Bob Hite, vocalista, se encontraban Larry Taylor al bajo, Henry Vestine a la guitarra y Adolfo Fido de la Parra a la batería.
Este monumental doble álbum contiene algunos de los mejores logros del blues y boogie blues de toda su historia, impregnados de sonidos jazzisticos, acid rock y psicodélica, todo ello interpretado con una gran sabiduría, destreza, pasión y energía.
Desde la mencionada y fabulosa "Going Up The Country", hasta la jam vorágine "Refried Boogie", 40 minutos de alucinante blues rock, en cierta medida también algo indulgente, pasando por las tremendas versiones de artistas como Jimmy Rogers "Walking By Myself", o "Pony Blues", una revisión del clásico de Charly Patton, o apabullantes blues "Sandy´s Blues", "Boogie Music" y "One Kind Favor", sin olvidarnos del magnifico y talentoso medley "Parthenogenesis", toda una epopeya sublime de acid rock, experimentación y blues
"Living The Blues" es la obra cumbre de una banda como Canned Heat antes de que la muerte, las drogas y las disputas internas comenzasen a hacer mella entre sus integrantes. Pero antes de que esto sucediese aún tuvieron tiempo de publicar dos alucinantes álbumes mas como fueron "Hallelujah" (1969) y "Future Blues" (1970).

miércoles, 14 de agosto de 2024

Renaissance-Ashes Are Burning (1973)

En el cuarto álbum de Renaissance, publicado en 1973, la banda liderada por la inconfundible voz de Annie Haslam, el sinuoso bajo de JonCamp y los magníficos teclados renacentistas de John Tout, muestra un claro y solido giro hacia los derroteros del folk rock sinfónico.
En este trabajo la banda lograba la madurez necesaria para mostrar el equilibrio perfecto entre el folk, el rock y la música clásica.
Desde la inicial "Can You Understand", Renaissance muestra perfectamente la síntesis atractiva de la música folclórica y el rock sinfónico emulando la filosofía de la música clásica con un énfasis muy poderoso.
Un tema que tiene influencias de los compositores clásicos rusos como Rachmaninov y Prokofiev. La dulce balada "Let it Grow", muestra las excelencias vocales de Annie Haslam en un gran estado de gracia, mientras que la arreglada y acústica "On The Frontier" nos deja ese regusto que la banda tiene por la música renacentista.
La melódica y orquestal  "Carpet of the Sun" da paso a la mas ambiciosa "At The Harbour", que junto al cierre "Ashes Are Burning", en donde participa el guitarrista de Wishbone Ash, Andy Powell, con un soberbio solo de guitarra, son los momentos mas progresivos de uno de los álbumes mas brillantes del grupo británico, que culminaría con los posteriores y sobresalientes "Turn of the Cards" y "Scheherazade and Other Stories" .

domingo, 11 de agosto de 2024

Rare Bird-Rare Bird (1969)

Rare Bird esta catalogada como una de las bandas pioneras del llamado proto-prog que tenían como singularidad el contar con dos teclistas, una batería y un bajista pero que adolecían de un guitarrista, algo poco habitual en los cánones de la música rock.
Su estilo basado en los teclados, se anticipo a su tiempo creando sensaciones musicales que en su momento eran aún desconocidos.
Su formación estaba comprendida por Graham Field en el órgano, David Kaffinetti en el piano eléctrico, Steve Gould en la voz y el bajo y Mark Ashton en la batería.
A finales de 1969 y bajo el recién estrenado sello Charisma, publicaron su primer álbum homónimo el cual contenía el hit mundial "Sympathy", un corte impregnado de órgano con unas letras significativas de tono oscuro y melancólico.
El resto estaba compuesto por una serie de temas tan atractivos como pegadizos como la relajante "Bird On A wing", la melodía gótica de "Gods Of War", la pegadiza "Nature´s Fruit”, la dinámica "Melanie" o la brillante "Beautiful Scarlet".
En definitiva un debut que brilla principalmente por la versatilidad de los dos instrumentos de teclados y un sonido exuberante y creativo, demostrando lo grandioso y diverso que fue el rock progresivo en sus comienzos.

jueves, 8 de agosto de 2024

Touch-Touch (1969)

Touch fueron una de las primeras bandas norteamericanas de rock progresivo y vanguardista, pero que ha permanecido sepultada y olvidada injustamente bajo el manto de otras tantas formaciones coetáneas mas mediáticas.
Fundada por el ex Kingsmen Don Galluci, famoso por su atemporal riff de guitarra en la canción "Louie Louie" de 1963 y los ex integrantes de la banda Don & The Goodtimes; Jeff Hawks (cantante) y Joey Newman (guitarra), los cuales quisieron alejarse de las limitaciones de las típicas canciones pop de los sesenta para adentrase en composiciones mas arriesgadas y vanguardistas.
Como resultado de esta unión nació Touch, que con la incorporación del bajista Bruce Hauser y el batería John Bordorano, grabaron un álbum homónimo entre finales de 1967 y principios de 1968.
Este a la postre su único publicado, seria muy apreciado por figuras tan legendarias como el propio Jimi Hendrix, Jon Anderson (cantante de Yes) o el guitarrista de Kansas, Kerry Livgren, los cuales afirmaron que esta fue una de sus principales influencias al principio de sus carreras.
Compuesto por una amalgama de sonidos que se movían entre el rock psicodélico y el progresivo bastante pretencioso, con ramalazos del pop mas desenfadado pero al mismo tiempo con auto indulgencia, es todo un documento sonoro histórico que aunque hoy en día pueda sonar algo primitivo, contiene grandes interpretaciones y meritorios arreglos, conceptos estos que algún tiempo mas tarde se verían reflejados en los lanzamientos de muchas de las bandas británicas del rock progresivo y los sonidos underground.

lunes, 5 de agosto de 2024

Emerson Lake & Palmer-Emerson Lake & Palmer (1970)

Junto a Cream, Blind Faith y Crosby Stills Nash and Young, Emerson Lake and Palmer fueron de las primeras superbandas de la historia y junto a los primeros iniciaron el concepto de power trío, elevándolo hasta su mayor esplendor.
Ellos edificaron un genero único con unos poderosos teclados, combinados con la música orquestal, una batería grandiosa y la emotividad de un prodigioso cantante.
Su álbum debut esta considerado entre los mayores logros de la música rock con un despliegue técnico descomunal, demostrando el poderío instrumental de cada uno de los músicos que componían esta legendaria formación.
Desde la introducción frenética y apoteósica "The Barbarian", hasta la calidez de la sensible balada "Lucky Man", pasando por la progresiva medio tiempo "Take A Pebble", la pesada "Knife-Edge", la monumental e instrumental "Tank" o la pretenciosa "The Three Fates", todo un escaparate del virtuosismo de Emerson con los teclados, conforman todas ellas un álbum esencial y único en el rock progresivo.
Sin embargo este seria el trabajo mas ecléctico y menos pretencioso del trío, a partir de aquí se sumergieron en complejos y sofisticados trabajos de intrincados arreglos como quedaría demostrado en los siguientes "Tarkus", "Trilogy" y "Brain Salad Surgery".

viernes, 2 de agosto de 2024

Steve Hillage-Live Herald (1979)

“Live Herald” es un doble álbum en vivo del guitarrista Steve Hillage, grabado durante las gira posteriores a su tercer y cuarto trabajo, “Motivation Radio” y “Green”, en diferentes localizaciones de Londres y sus alrededores.
Grabado en la cima de su popularidad, (Hillage venia precedido de sus exuberantes trabajos junto a las bandas Khan y Gong y a su propia y brillante carrera en solitario), su repertorio esta basado principalmente en cortes pertenecientes a los álbumes “Fish Rising”, “L” y “Motivation Radio”, además de contener algunas interesantes versiones como “Hurdy Gurdy Man” de Donovan” o “It´s All too Much” del ex-Beatle George Harrison.
Con un sonido excelente, la interpretación de Hillage se torna ligeramente mas hard rock en contrapartida a los sonidos atmosféricos de sus discos en estudio, en donde su distintivo trabajo de guitarra apoyado por los tonos sinfónicos de los sintetizadores de cuerda, le otorgan una gran singularidad y un plus de diversidad estilística.
Cortes como "The Golden Vibe”, con un gran clímax apoteósico, la extensa “Searching for the Sparks” o la suite “Radiom/Lunar Musick Suite/Meditation of The Dragon”, confieren a este rutilante directo, el punto culminante a la carrera de uno de los mejores y mas reputados guitarristas británicos de todos los tiempos.